'Iron Man 3' Begins Production and First Image Released

Iron Man 3 first set photo

The Walt Disney Studios announced the start of production on the third installment of Marvel's Iron Man franchise Monday morning. Robert Downey Jr. is currently starring as Iron Man in the unstoppable summer blockbuster Marvel's The Avengers , but he is once again suiting up for his solo adventures with Shane Black at the helm.

Add a comment

Read more ...

Johnny Depp Interview: Tim Burton Tortures Him On Every Film

Dark Shadows Johnny Depp movie image

Johnny Depp has had to endure outrageous costumes from a tight-fitting leather suit with scissors as hands, orange contacts for his Mad Hatter eyes, and now long fingernails for DARK SHADOWS courtesy of his friend and longtime collaborator Tim Burton.   Depp jokes this was Burton's latest form of torture which required a posse to help him out in the bathroom.

Add a comment

Read more ...

Win a Walk on Role For The STAR TREK Sequel


Paramount Pictures and director/writer J.J. Abrams are offering fans a chance to win a walk-on for the new STAR TREK movie.  All this to celebrate the release of SUPER 8 on Blu-ray.

This contest confirms that a sequel is in the works for the secretive follow-up to the long anticipated sequel of the 2009 STAR TREK movie starring Chris Pine and Zachary Quinto. IMBD list the production as a 2012 release.

For your chance to win a coveted role on the J.J. Abrams movie, visit the official site of the SUPER 8's Watch it and Walk-on Sweepstakes. To enter the STAR TREK walk-on role contest, the site asks fans to answer three questions based on the movie and a personal question regarding director J.J. Abrams.

Good luck to those who enter and Cinemovie will be following the updates when the winner is announced.

The Steven Spielberg produced  SUPER 8 is currently on DVD and Blu-ray.

Add a comment

Captain America: The First Avenger Detras De La Camera

Chris Evans es Captain America: First_Avenger

Paramount Pictures y Marvel Entertainment presentan la historia de un hombre destinado a transformarse en el Primer Vengador del mundo.

Corre el año 1941 y el mundo se está desmoronando bajo el peso de la guerra. Después de una serie de intentos frustrados de enlistarse en el ejército para cumplir con su deber de luchar junto con sus hermanos y hermanas de las Fuerzas Aliadas, Steve Rogers (Chris Evans), un joven escuálido de sólo 45 kilos, consigue que lo acepten para participar en un programa experimental que lo convierte en el supersoldado conocido como Capitán América.

Con su nuevo cuerpo musculoso, el Capitán América se suma a su amigo Bucky Barnes (SEBASTIAN STAN) y Peggy Carter (HAYLEY ATWELL), una mujer segura de sí misma, para formar bajo el mando del coronel Chester Phillips (TOMMY LEE JONES) un grupo que luchará contra la organización HYDRA —la división científica de los nazis—,liderada por Red Skull (HUGO WEAVING).

“Captain America: The First Avenger” se centra en la primera etapa del universo Marvel —al que más tarde se incorporarán superhéroes como Iron Man, Hulk y Thor—, cuando las guerras se peleaban con armas pero las ganaban los hombres.

La última y excitante producción de Marvel Studios, “Captain America: The First Avenger” se suma a la taquillera “Thor”, que se estrenó en mayo de 2011, y a “Marvel Studios’ The Avengers”, cuyo estreno está programado para el 4 de mayo de 2012.

Paramount Pictures y Marvel Entertainment presentan una producción de Marvel Studios de una película de Joe Johnston:  “Captain America: The First Avenger,” con Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Dominic Cooper, Neal McDonough, Derek Luke y Stanley Tucci. La música es de Alan Silvestri y el supervisor musical es Dave Jordan. Los coproductores son Stephen Broussard y Victoria Alonso. La diseñadora de vestuario es Anna B. Sheppard. Los editores son Jeffrey Ford, A.C.E., y Robert Dalva; el director de arte es Rick Heinrichs; y el director de fotografía es Shelly Johnson, ASC. Los productores ejecutivos son Louis D’Esposito, Joe Johnston, Nigel Gostelow, Alan Fine, Stan Lee y David Maisel. La película fue producida por Kevin Feige. El guión es de Christopher Markus y Stephen McFeely. El director de “Captain America: The First Avenger” es Joe Johnston. La película todavía no ha sido clasificada.  www.CaptainAmerica.com.

EL HEROE CON EL QUE COMENZÓ TODO

Capitán América (el alter ego versión supersoldado del joven patriota Steve Rogers) tuvo su primera aparición en Marvel en marzo de 1941, ocho meses antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial: la inolvidable portada del cómic mostraba al joven héroe con los colores de la bandera estadounidense en el pecho, dándole un puñetazo a Adolf Hitler directo en la mandíbula. Semejante toma de posición política sin matices metió a los creadores Joe Simon y Jack Kirby en problemas pero también anunció para siempre la llegada de un valiente campeón que se ocuparía de defender a las víctimas de la tiranía y el autoritarismo militar. Simon y Kirby no anduvieron con vueltas a la hora de determinar el objetivo primordial del superhéroe. Los dibujos decididamente agresivos generaron un gran revuelo y Simon recuerda: “Esto tuvo lugar antes de la guerra. Nos perseguían los activistas políticos que organizaban grandes manifestaciones en Madison Square Garden. Solía haber alrededor de 50.000 personas en esas manifestaciones. Algunas de esas personas averiguaron adónde vivíamos y entonces venían a reclamarnos y nos escupían, era todo muy agresivo. El FBI se enteró de lo que estaba sucediendo y asignó agentes a nuestras oficinas, por las dudas”. (El presidente de Marvel Studios y productor de “Captain America: The First Avenger” Kevin Feige observa: “Tener al Capitán América rompiéndole la mandíbula a Hitler en marzo de 1941, antes de Pearl Harbor, es definitivamente una toma de posición que expresa: 'No podemos seguir al margen de lo que está pasando’. Esa es una parte constitutiva de Steve Rogers y de Capitán América como personajes”.)
De hecho, hacia 1941, la amenaza del Eje era tan inminente que los creadores del cómic trabajaron de atrás para adelante: empezaron por el villano y construyeron un héroe como contrapartida (clásicamente, el héroe es lo primero en ser creado). Simon y Kirby se sentaron y diseñaron varias versiones del Capitán América hasta que finalmente se decidieron por una que había sido la preferida del fundador, Martin Goodman (Goodman comenzó Marvel como Timely Publications en 1939). La respuesta del mercado fue positiva y el libro se empezó a agotar enseguida.
Después de muchos años y muchas versiones, el Capitán América sigue siendo, en muchos sentidos, el mismo. Comenta Simmons: “Se hicieron muchísimas cosas desde la época en que yo trabajé con el personaje y, sin embargo, todavía es claro quién es el Capitán América y qué representa. Es un símbolo. Es un ícono”.
No fue sino hasta septiembre de 1963 que Marvel Comics lanzó Los vengadores, un supergrupo conformado por cuatro de los personajes más queridos de Marvel: Iron Man, Thor, Hulk (todos creados en la década del ‘60) y el Capitán América, quien, al haberse creado dos décadas antes, se hizo merecedor del título de ‘El primer vengador’”.
Desde su debut, los cómics de Capitán América han vendido más de 210 millones de copias en más de 70 países. Y ahora, cuando los fanáticos celebran el septuagésimo aniversario del superhéroe, Marvel Studios estrena el filme que relata cómo Steve Rogers se transformó en el primer vengador, el Capitán América.
Ya entrenado en la adaptación exitosa de novelas gráficas, el estudio se mantuvo firme en su decisión de conservar la historia en la era en la que fue concebida. Afirma Feige: “En mi opinión, no habríamos podido crear esta noción cinematográfica de un universo Marvel interconectado sin el Capitán América, porque él es el comienzo del universo Marvel: no sólo en la historia de nuestros cómics, sino también en la noción más general de la creación de seres humanos mejorados. Ya sea que la fuente de esa mejora haya sido la picadura de una araña, la exposición a rayos gamma o la creación de un traje de metal indestructible, la idea de los seres humanos superpoderosos comenzó con Steve Rogers, el Capitán América”.
Así, la decisión de situar la historia de Steve Rogers en la década del ‘40 era un hecho. Continúa Feige: “Uno no puede contar la historia del Capitán América y situarla en otro período. ¿Es la verdadera historia del período de la Segunda Guerra Mundial que uno puede ver en History Channel? Bueno, no. La película cuenta la historia del universo Marvel, que es diferente de la que todos aprendemos en la escuela: es un acercamiento a la historia desde la ciencia ficción. Tomamos sucesos de la vida real y les damos un toque al estilo Marvel, lo cual nos permite explicar los orígenes del universo Marvel y contar una historia que, francamente, nadie más podría contar. Se hicieron muchísimas películas de guerra y muchísimas películas sobre la Segunda Guerra pero nunca nadie hizo una película como ésta".
El director y productor ejecutivo Joe Johnston está de acuerdo y dice: “La oportunidad de hacer una historia sobre los orígenes de este universo es realmente única. La década del ‘40 fue un período muy energético, alimentado por la idea optimista del triunfo del bien. Desde el punto de vista del cine, es como un gran baúl de los juguetes lleno de vehículos, moda y arquitectura —y nosotros lo llenamos con las máquinas y las armas de Marvel—, era una excelente oportunidad para hacer primero esta historia y después seguir adelante".
El talentoso equipo de Christopher Markus y Stephen McFeely lleva 15 años escribiendo guiones (entre los cuales se cuentan los tres de “Chronicles of Narnia”).  McFeely agrega: “El Capitán América no sólo es una gran encarnación del ideal norteamericano de la época, también es un héroe prototípico —uno que no nació héroe sino que tuvo que trabajar para ganarlo— con un valor y una fe en sí mismo inquebrantables. A pesar de que todas estas características se pueden traspasar muy bien a nuestros días, tener un héroe vestido como una bandera puede ser un poco más difícil de vender que en el contexto contemporáneo. Sinceramente, el hecho de que lo quisieran hacer bien, lo hizo muy atractivo”.
En Johnston, Marvel encontró al director ideal para encabezar el proyecto. Necesitaban a alguien que no sólo quisiera contar la historia, sino que también pudiera ponerle sentimiento. Johnston comenzó su carrera de muy joven en el área de efectos especiales, trabajó en la prestigiosa Industrial Light & Magic y compartió el Oscar® de 1982 a Mejores Efectos Visuales por la película “Raiders of the Lost Ark”. Sus dones como narrador y su familiaridad con los aspectos técnicos necesarios para llevar a la pantalla una aventura ambientada en el pasado hicieron de Johnston el director ideal para “Captain America: The First Avenger”. Recuerda Feige: “Siempre que hablábamos con Joe [Johanston], me quedaba claro que él no quería perder de vista al personaje, no quería perder de vista a Steve. Obviamente, va a haber un diseño impresionante y la estética de la película va a ser espectacular, pero era importante que el público acompañara al personaje en su aventura. Johnston era la persona indicada para hacer la historia contemporánea, actual, significativa y moderna para el público”.
Por otra parte, Feige, fanático de Johnston de toda la vida, explica: “He sido un gran fanático de Johnston prácticamente durante toda mi vida: desde el principio cuando trabajó como diseñador en las 'Star Wars’ originales. Su carrera se dirigía a este proyecto: una película de Marvel innovadora, contemporánea y humana. Su película “October Sky” es alucinante, es una historia que conmueve. Cualquier otro director hubiera llegado y se hubiera fascinado con la temática de la guerra y de la década del cuarenta, porque es divertido. El problema es que eso nos habría dejado con una película hueca, concentrada en el diseño y habríamos perdido el costado humano de la historia. Por el contrario, Johnston siempre estuvo en sintonía con los productores y no dejó de repetir que la película tenía que ser sobre Steve Rogers y su recorrido”.
Cuando el guión empezó a tomar forma, los guionistas Markus y McFeely trabajaron duro para asegurarse de que la historia del Capitán América encajara perfectamente con la de los otros personajes y argumentos preexistentes del universo Marvel. Dice Marcus: “Nosotros corroborábamos con otros proyectos y ellos también corroboraban con nosotros porque queríamos tener la seguridad de que todo se conectara: por ejemplo, Howard Stark tiene un papel importante en nuestra película, al igual que su hijo Tony Stark, Iron Man. Las conexiones están todas ahí desde el principio".
Los guionistas empezaron con el material que encontraron en las páginas de los cómics de Capitán América. Ambos se sumergieron en ese mundo y estudiaron minuciosamente una enorme variedad de temas. Al contar la historia desde el principio, con el personaje de Steve Rogers, iba a ser necesario dar vida a todo el universo Marvel, tarea que los guionistas no se tomaron a la ligera. “Nosotros somos las parteras que ayudan a dar a luz a todo este proyecto", bromea Markus.
“Exactamente", agrega McFreely, “en nuestra película hay una organización llamada S.S.R. (Strategic Scientific Reserve) que después se convierte en  S.H.I.E.L.D. (Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística, y Defensa) y uno se siente muy importante —de un modo que, en realidad, no es importante— por estar lidiando con la génesis de estos organismos tan conocidos e importantes de este universo".
Depués de leer una enorme cantidad de material, los guionistas llegaron a la conclusión de que el verdadero gancho para el público era el personaje de Steve Rogers, antes de transformarse en Capitán América. McFeely dice: "Era importante que el público se identificara con el personaje de Steve, que le importara su destino, desde el comienzo, desde antes de que se transforme en ícono”.
Comenta Johnston: “Primero tenemos la oportunidad de conocer a Steve Rogers como personaje, y creo que eso es lo que lo convirtió en semejante fenómeno durante 70 años. Steve no tiene ningún superpoder de nacimiento, sus poderes son básicamente lo que puede hacer el cuerpo humano, sólo que llevado a un nivel de perfección física. Debo decir que fue ese aspecto del personaje el que más me gustó y el que me convenció de hacer la película. La historia es sobre un muchacho que, en cuestión de segundos, pasa de ser un alfeñique de 45 kilos a ser el hombre perfecto. Como tal, Steven tiene toda clase de cuestiones, tanto físicas como psicológicas, con las que necesita lidiar, y para mí fue muy interesante tomar esas cuestiones y explorarlas en el marco de una historia de acción muy buena y muy dinámica".

ENCONTRANDO AL ACTOR PARA EL CAPITÁN AMÉRICA
Encontrar al actor para el papel de Steve Rogers y Capitán América fue una tarea ardua y extensa. En el papel, su personaje va de un extremo al otro, desde marginado a líder dinámico. ¿Dónde encuentras a una persona que pueda empezar siendo un tímido  adulto de tamaño pequeño que se pueda ganar el respeto y la simpatía del público y que luego se transforme en un líder creíble y rudo que pueda batallar contra un grupo de élite de los mejores soldados de Hitler? Los realizadores consideraron muchos nombres que, por algún motivo u otro, fueron tachados de la lista.
Chris Evans se encontró en esa lista, habiendo colaborado anteriormente con Marvel, interpretando a Johnny Storm/Human Torch en “Fantastic Four” y su secuela. A medida que la lista se achicaba, el nombre de Evans perduraba. Feige comenta: “a todos nos gustaba Chris, y curiosamente su nombre estaba en la lista desde el comienzo. Pasa que como realizadores dimos toda la vuelta hasta llegar a él. Una vez que talas el bosque puedes ver ese árbol que quedó en el centro”.
Johnston agrega: “Nos dimos cuenta de que Chris cumplía con todos los requisitos, tenía todo lo que el personaje necesitaba. Era encantador. Es un poco aniñado pero sigue siendo capaz de ser un hombre y un líder. Parece sacado de un libro de historietas”.
Al principio Evans dudó un poco cuando se acercaron a proponerle el proyecto. El alcance del compromiso era un poco sobrecogedor. Evans cuenta: “Tenía miedo y estaba nervioso, este es uno de los personajes más importantes de Marvel y es muy querido por sus seguidores. Mentiría si no dijese que al principio tenía mis grandes dudas, pero es un papel que es un honor interpretar y realmente quería estar a la altura de las circunstancias. No podría estar más agradecido por el papel pero, bueno, también me puso algo nervioso en su momento”.
Para ayudar a aliviar sus preocupaciones, los realizadores organizaron una reunión y le contaron a Evans sobre el personaje, y no tanto sobre la película, concentrándose en quién es Steve Rogers. Evans dice: “era una historia muy buena, más allá del costado del superhéroe. Steve tiene muchas carencias y aún así elige no amargarse por eso. Es un hombre bueno, honesto y noble, y gracias a esas virtudes recibe un regalo. Cuando se convierte en Capitán América puede balancear su nueva vida con sus viejos valores”.
Evans sigue: “Su ‘rojo, blanco y azul’ tiene algo que me hizo sentir que yo quería ser ese tipo. Arrojar su escudo para vencer a los malos es genial, pero a decir verdad las habilidades físicas de Capitán América están bastante abajo en la escala del mundo de los superhéroes comparado con algunos otros personajes. Lo atractivo de él como héroe son varias cosas: es el tipo a quien quieres seguir a una batalla, es el que quieres que te lidere, no por su valentía sino porque es un hombre bueno y se asegurará de que regreses con vida.
“En cuanto a la construcción de mi personaje, realmente me concentré en estudiar las historietas centradas en su transformación”, cuenta Evans. “Es la historia de la creación de un héroe, algo que comienza incluso antes de tener su traje y su escudo”.
Con la selección clave de Evans para el papel central, los realizadores de “Captain America” tuvieron un buen comienzo. La lista de los demás personajes de “Captain” es muy variada, con muchos personajes internacionales. Para esto, Marvel siguió con su política no oficial de elegir primero a los actores: Feige explica: “Por lo general dejamos que el papel nos diga lo que necesita y nunca elegimos sólo un rostro, sino a alguien con quien te puedes identificar. Es emocionante pensar que todos estos personajes se podrían cruzar en cualquier otra película, pero seguimos creando este universo Marvel. Nunca sabes quién aparecerá en pantalla, así que teníamos que asegurarnos de elegir a las mejores candidatos desde el principio”.
Se intentó ser lo mas diverso posible, y Marvel armó un elenco estelar muy variado, que incluye tanto caras nuevas como reconocidos veteranos. El ganador del Premio de la Academia Tommy Lee Jones es el Coronel Chester Phillips, oficial superior del Capitán America, el versátil Hugo Weaving interpreta a Johann Schmidt/Red Skull, el nefasto líder de HYDRA, y el nominado al Premio de la Academia Stanley Tucci es el Dr. Abraham Erskine, creador de Project Rebirth, y el hombre que elige personalmente a Steve Rogers para que se convierta en el primer sujeto del programa. La nominada al Globo de Oro Hayley Atwell interpreta a Peggy Carter, el enlace militar del Capitán América, Sebastian Stan es el mejor amigo de Steve, Bucky Barnes, Dominic Cooper es el acaudalado industrial e inventor Howard Stark, y Toby Jones es Arnim Zola, un científico colaborador de los nazis. Junto al Capitán América en los ‘Howlin’ Commandos’ están Neal McDonough como Dum Dum Dugan, el ganador de un premio Independent Spirit Derek Luke como Gabe Jones, Kenneth Choi como Morita, Bruno Ricci como Jacques Dernier, y J.J. Feild como Montgomery Falsworth.
Tommy Lee Jones es alguien que pertenece a la generación de los mejores actores, habiendo realizado espectaculares actuaciones y prácticamente patentando el personaje del ‘norteamericano a cargo’ en el proceso, un hombre de pocas palabras que puede liderar cualquier ejército, investigación o agencia sólo por su personalidad. También tiene un gran sentido del humor y la mente de un académico; en resumen, es  como si hubiese nacido para interpretar al Coronel Phillips.
Jones comenta, “yo interpreto al coronel, este militar rudo a cargo de la unidad que inventa al Capitán América. Creo que siempre hay algo mío en estas películas, pero me gusta lo que Joe [Johnston] y Kevin [Feige] hicieron para que este papel fuera único. Es una película basada en un libro de historietas, pero también toca un tema que resuena mucho con la actualidad de nuestro país. Pero para no entrar demasiado en esos temas serios las películas están pensadas para ser emocionantes y divertidas, así que yo me sumo a ese concepto. Tengo que gritarle a alguna gente, decirle qué hacer a otros y hacer algún que otro chiste. Me lo paso muy bien”.
Markus y McFeely no podían creer su suerte al enterarse de que Jones participaría de la película. “Es algo verdaderamente asombroso pensar que cualquier cosa que escribas saldrá de la boca de Tommy Lee Jones”, dice Markus. “Durante los ensayos hacía unas lecturas fantásticas, todo quedaba muy bien y de pronto nos dábamos cuenta de que nosotros habíamos escrito eso. Todavía nos parece increíble que él diga nuestros diálogos”.
En “Captain America: The First Avenger”, Steve Rogers se enfrenta a uno de los villanos más famosos de Marvel: Red Skull, alias Johann Schmidt, un villano que apareció por primera vez en marzo de 1941. Antes de que Steve Rogers recibiera sus inyecciones que le alterarían el cuerpo en Project Rebirth, Johann Schmidt recibió un prototipo del suero, diseñado para mejorar los poderes innatos existentes en un hombre. Para Rogers, su valiente corazón y naturaleza derivan en Capitán América, pero la rudeza y ambición de poder de Schmidt lo convierten en un horrible monstruo que quiere dominar el mundo.
Son unos zapatos muy grandes que llenar, pero Johnston ya tenía al actor australiano Hugo Weaving en mente para el papel después de su colaboración en “The Wolfman”. Johnston quería a alguien que pudiera brillar a través de las prótesis necesarias para interpretar a Red Skull, alguien cuya actuación no se perdiera detrás de la máscara. Weaving decididamente demostró que tenía esa capacidad con su actuación en “V for Vendetta”, donde entregó una actuación completa detrás de una máscara completamente estática.
“Lo importante es mantener al personaje Johann Schmidt en pantalla durante el mayor tiempo posible, para que cuando se revele Red Skull el público lo conozca como persona; básicamente, es lo mismo que sucede con Steve, funciona mejor cuando lo conoces como un muchachito”, dice Feige.
Weaving admite haber sabido muy poco sobre los personajes de la historieta, o cuán icónico era su personaje. Confiesa: “No sabía nada sobre las historietas de Captain América, y tengo un conocimiento bastante limitado sobre los superhéroes en general. Fue muy educativo para mí el ser parte de este mundo. Johann Schmidt es un oficial alemán que se interesa por un poder más allá de lo terrenal y, en lo que a villanos respecta, creo que eso lo hace mucho más interesante”.
Stephen McFeely agrega: “Algo que lo distingue es que se separa de los nazis y termina matando a los nazis. ¡Hasta nuestro villano odia a los nazis! Lo amas tanto como lo odias, y Hugo toma eso y lo usa muy bien”.
Weaving admite que una vez que le dieron el papel tuvo que bajar las persianas para llegar al corazón de su personaje. “Hay tantas historias y tantas imágenes distintas de Red Skull dando vueltas que no sabía bien hacia dónde ir, me preguntaba si tomar todo de las historietas, o basarme en el guión... Me pareció que lo mejor sería trabajar con la versión de Red Skull del guión, basándome en esta línea en particular desarrollada por Marvel. Sin importar el tiempo que llevaba el personaje dando vueltas o cuántas apariciones haya hecho en las historietas o en la cultura popular, lo único relevante para mí como actor es intentar entender lo que es el personaje y qué intenta alcanzar. Y todo eso está en el guión”.
La adición de Weaving a la película fue una suerte de reencuentro, no sólo para el director Johnston, pero también para la directora de fotografía Shelly Johnson y el director de arte Rick Heinrichs; los cuatro habían trabajado juntos en “Wolfman”. Weaving cuenta: “Pensé que interpretar a Red Skull sería algo divertido. Cuando me mostraron las imágenes de él por primera vez, pensé que al menos sería un desafío el interpretar a un villano tan icónico. Y poder trabajar con estas personas nuevamente fue un bónus extra”.
El objeto del afecto en “Captain America: The First Avenger” es Peggy Carter, interpretada por la actriz británica Hayley Atwell. Carter es de las más duras del mundo de las historietas y trabaja para una operación conocida como la Strategic Scientific Reserve, una organización a la vanguardia de la tecnología que desarrolla nuevas maneras de combatir al enemigo.
Atwell comenta, “lo más atractivo para mi cuando leí el guión fue que pude identificarme con esta mujer en un entorno dominado por hombres. Tiene mucha lucha interna, algo que siempre me parece atractivo en un personaje, y tiene un lado muy misterioso. La relación que tiene con Steve Rogers no es la típica historia de amor. Ella tiene una carrera, tiene mucho respeto por si misma y está cansada de que los hombres no la tomen en serio en el ejército. Creo que eso la convierte en alguien formidable, especialmente para Steve. Sin importar en lo que se convierta, en el fondo sigue siendo un hombre sencillo que nunca tuvo experiencia con las mujeres. Es como que pasa de la escuela primaria a la universidad sin transitar por nada en medio”.
Kevin Feige comenta: “Las mujeres en las películas de Marvel ayudan a los superhéroes a entender quiénes son a medida que transitan su camino, y se convierten en iguales. Creo que estas historias funcionan mejor cuando tienes a alguien como Peggy Carter enfrentándose a Steven Rogers y ubicándolo en su lugar. Es el centro moral de Steve a medida que transita su camino hasta convertirse en Capitán América. Así que esta es una oportunidad fantástica para explorar y expandir los grandes personajes femeninos que tuvimos en las últimas películas”.
Cualquier experiencia de vida que Steve Rogers hubiera tenido antes de convertirse en Capitán América fue gracias a su amistad con Bucky Barnes; en muchos sentidos, Bucky es lo que Steve querría ser. Ambos son valientes, pero gracias a la fisicalidad de Bucky, él gana peleas, tiene más confianza con las mujeres y, lo más importante, es declarado apto para el servicio mientras que Steve es rechazado.
Al igual que el personaje de Capitán América, Bucky Barnes aparece varias veces en varios libros de Marvel, así que encontrar al actor fue todo un desafío; necesitaba ser el indicado para el proyecto pero que también pudiera llevar al personaje a otras dimensiones si se presentaba la oportunidad.
El productor recuerda: “Sebastian Stan se grabó y nos envió su cinta para el papel de Steve Rogers, no el de Bucky. Pero nos gustó tanto su audición que le contamos sobre Bucky y cambiamos un poco al personaje para que fuera su par, el hermano mayor que Steve nunca tuvo”.
A Stan le encantó el papel de Bucky: “Yo interpreto a James Buchanan Barnes, más conocido como Bucky. Es parecido a Steve en muchas cosas, y creo que por eso se identifica con él; ambos son huérfanos, ambos dependen de sí mismos y son independientes. Pero Bucky tiene un sentimiento de responsabilidad hacia Steve y haría lo que fuera por protegerlo”.
En cuanto a la relación que existe entre el transformado Capitán América y el soldado Barnes, Sebastian explica: “Una vez que Steve se convierte en Capitán América, se convierte en el símbolo. Bucky siempre fue entrenado para hacer cosas con otros métodos, así que se convierte en una ayuda fundamental para el Capitán América. Me gusta eso, porque creo que le dio otra faceta a mi personaje”.
Al igual que Weaving, Stan tuvo que encontrar al Bucky ‘real’ dentro de las varias apariciones del personaje en las historietas de Marvel, pero los realizadores se lo hicieron más fácil al actor. Explica: “El Bucky de las primeras historietas es muy distinto a lo que hicimos en la película, eso me permitió acercarme al personaje de manera fresca y personal; sin embargo, definitivamente hay algunos aspectos del personaje que fue importante mantener”.
Dominic Cooper también tuvo que llenar unos zapatos muy grandes como el inventor Howard Stark, futuro padre de Tony Stark, el hombre que se convertirá en Iron Man. Cooper cuenta: “No crecí con las historietas, era más de jugar en la calle con autos de juguete. Pero una vez que me presenté para el papel recibí una hermosa llamada y hablamos durante un largo rato sobre cómo veían el personaje y qué lugar ocupa en la historia. En cuanto a las características de Howard Stark, se trata de un empresario muy emocionante y exuberante que fue un playboy y un creador, un inventor. Así que había muchos aspectos del personaje que se podían elaborar y podían llegar a ser muy divertidos. Estaba un poco celoso de no tener una capa y un traje y poder trepar objetos, pero no puedes tener todo”.
Si bien no ya ha transitado el mundo de las superproducciones (encarnó al futuro yerno de Meryl Streep en el musical “Mamma Mia!”), el trabajo de Cooper mayormente ha sido en películas más pequeñas e independientes. Así que el shock de encontrarse de pronto en medio de una enorme película de acción fue memorable: “Llegar al estudio por primera vez fue una experiencia extraordinaria. Habiendo trabajado en pequeñas películas independientes, me encontré con una persona que hacía storyboards, y eran tan hermosos y con tanto detalle que todos parecían pinturas. Podrías colgar cualquiera en tu pared. Y no sólo había creado cada cuadro de la película, sino que estaba sentado frente a la computadora y hablaba con Joe [Johnston]; así que aquí estaba yo en medio de esta conversación, un diálogo con Joe sobre si quería un submarino en una escena determinada. Y tenían la habilidad de transformar el set con los gráficos, y eso me demostró lo enorme que era el proyecto y cuán avanzado estaba. Era como entrar en mi propio mundo de historietas”.
Para el actor Neal McDonough, ser seleccionado para interpretar a Dum Dum Dugan fue “una bendición, lo mejor del mundo”. El actor de un metro ochenta usó rellenos y “pudo comer mucho pastel de chocolate” para ganar volumen en su papel de Dugan. Pero más allá de eso, el actor estuvo encantado de trabajar en un proyecto de Marvel. McDonough cuenta: “El problema para mí con muchas de estas historietas en el cine es que nunca pasan demasiado por la actuación, sino por los efectos especiales o el vestuario o los fuegos artificiales. Pero luego de lo que Jon Favreau hizo con ‘Iron Man’, primero eligiendo a Robert Downey, Jr. ya trascendió a las historietas y pasó a ser una gran historia; creo que la gente se olvida de que las historietas son principalmente buenas historias. Creo que Marvel ha vuelto a eso. Y pienso que Chris encaró al Capitán América del mismo modo que Robert lo hizo con Iron Man”.
El Dr. Erskine, creador del suero del súper-soldado, es interpretado por el reconocido actor Stanley Tucci, que siempre admiró a los libros de historietas por “su extremo heroísmo y la belleza de su simplicidad gráfica”. Marvel le regaló al actor una colección de historietas que detallaban la historia del científico y su creación, algo que Tucci incorporó a su personaje. Dice: “El Dr. Erskine es un científico alemán que fue presionado durante el régimen nazi para realizar su trabajo; estaba creando un suero que amplificaría las cualidades físicas y morales de cualquier persona. Los nazis intentan presionarlo para usar el suero en sus propios soldados y Erskine se niega. Eventualmente llega a Estados Unidos y usa sus descubrimientos para el bien. Desgraciadamente, antes, alguien en Alemania consiguió el suero y lo usó para el mal. Y ese mal es el archienemigo del Capitán América”.
Y mientras que casi todos los que rodean a Erskine critican su elección para la primera prueba, el pequeño Steve Rogers, el doctor está seguro de su decisión e insiste: “Ve este inquebrantable sentido de la moralidad, del bien y el mal en Steve, junto con un sentido de justicia muy fuerte y un deseo de luchar por el bien. A pesar de no ser el espécimen más fuerte físicamente, sabe que el suero se ocupará de eso. Aumentará todos sus atributos. Steve es la persona moralmente más pura que pudo encontrar”.

PREPARACIÓN:  ROJO, BLANCO Y AZUL O… ROJO
Con un personaje tan reconocido como el Capitán América, trasladar los aspectos fantásticos del icónico traje al mundo real representó un desafío para el artista conceptual y diseñador Ryan Meinerding y la diseñadora de vestuario nominada a los Premios de la Academia® Anna B. Sheppard. Teniendo en cuenta setenta años de cómics como referencia, era necesario establecer un equilibrio que satisfaciera a los seguidores pero que fuera creíble en el mundo de la película.
Sobre todo, el traje tenía que combinar frescura y fantasía con practicidad, algo sobre lo cual el coproductor Stephen Broussard dice: “Así sea el traje de Tony en `Iron Man´ o la armadura asgardiana de Thor, siempre se trata de no sacrificar lo que hace que el traje sea tan atractivo visualmente en el cómic y la razón por la cual la gente ha respondido a él durante décadas. Esa es nuestra interpretación de cómo pensamos que Steve Rogers pasó de ser un símbolo, un hombre de una organización militar con un traje que no lo protegía de nada, a ser un hombre en el frente liderando un ejército”.
Meinerding realizó una investigación minuciosa, sacó referencias de varias fuentes y conversó cada decisión en detalle con los creadores de la película. Cada uno de los objetos tiene una razón práctica para estar donde está, más allá de sus propiedades estéticas. El productor Feige comenta: “estamos dándole vida al traje de una manera que es coherente con el cómic, pero creo que nos inspiramos en su credibilidad: parece atemporal, como si hubiera salido del cómic,  pero definitivamente sentimos que existe en el mundo real”.
Marvel tiene sentido común y hace alusión a lo que ha aparecido anteriormente pero no se queda atado a ello. Feige agrega: “sería muy tonto de nuestra parte no aprovechar los diseños originales y empezar de cero; las bases ya estaban, queríamos elegir los mejores elementos y adaptarlos a nuestro actor y a nuestra historia, así que el resultado final es creíble cuando se lo ve en acción”.
Mientras Evans pasaba semanas entrenando, trabajando para alcanzar esa “perfección física” que resultaría del suero del doctor Erskine, un equipo de artistas estaba ocupado trabajando en lo opuesto al suero: la transformación de Johann Schmidt, o Red Skull. El proceso compuesto por muchos pasos, comenzó con el diseñador de prótesis David White que hizo un yeso real utilizando como modelo a Hugo Weaving. Ese yeso serviría de base para crear los posibles diseños. White explica: “mi objetivo era encontrar un equilibrio escultural y una conexión entre Hugo y Red Skull. Quería asegurarme de que Hugo no se perdiera debajo del maquillaje final”.
White y los productores pasaron por muchos modelos conceptuales antes de encontrar la apariencia adecuada. El objetivo era alcanzar la apariencia esquelética sin revelar ninguna pista del hecho de que Johan se había quemado. White dice: “Joe (Johnston) no quería que el público se compadeciera de Red Skull, no queríamos que nadie le tuviera lástima. Sin embargo, definitivamente queríamos algo que se viera memorable y clásico, pero que fuera un poco grotesco sin ser desagradable. Finalmente, encontramos una apariencia que encajaba con ese equilibrio de espanto sin caer mucho en lo grotesco. ¡Lo suficientemente atractivo y carismático para que uno no pueda quitarle los ojos de encima!
Una vez que el maquillaje estuvo perfeccionado –las primeras aplicaciones requirieron el trabajo de un equipo durante tres horas y medias–, se superpusieron las imágenes creadas por computadora para aplicar los toques finales del look y eliminar la nariz de Weaving. Feige recuerda: “siempre nos imaginamos que los efectos digitales cambiarían completamente al personaje, pero con excepción de las cosas menores, como la eliminación de la nariz, quedamos muy impresionados con todo lo que logró David White desde la primera prueba”.
También Weaving contribuyó al resultado súper exitoso con su habilidad para canalizar su interpretación a través de todas las prótesis que tenía sobre su rostro. White utilizó siete piezas individuales recubiertas de silicona pegadas a la piel que resistían la pintura y el maquillaje. La silicona también tenía el beneficio adicional de aportar una pequeña transparencia de color, lo cual resultó en luminosidad bajo las luces de la filmación y creó un brillo rojizo de otro mundo. Weaving comenta: “al principio, pasé por una especie de calvario al ponerme la máscara. Sin embargo, en la segunda tanda de pruebas, me di cuenta de toda la sutileza con la que podía usar mis expresiones faciales y, de hecho, podía animar la máscara bastante bien. Los pómulos, las cejas y la boca son bastante exageradas pero dejaban ver mis expresiones, aunque en algunas de las primeras pruebas, sentí que había perdido a Schmidt debajo de la máscara”.
“Bajo las luces, se ven unas hermosas curvas”, dice White con entusiasmo. “Es muy orgánico y se mueve extremadamente bien”.
A menudo, Weaving pasaba catorce o quince horas con sus prótesis mientras filmaba. “El calor no podía salir por ningún lado así que yo empezaba a transpirar y, luego, la transpiración trataba de escapar. Como no tenía por donde salir, se me escapaba por las orejas o los costados de la boca, como si babeara”, comenta Weaving. Para contrarrestar ese efecto, se volvió esencial la incorporación de grandes cantidades de polvo durante el proceso de aplicación.
Aunque no es una extraña en el mundo de los trajes extravagantes, ya que ha diseñado el vestuario tanto de comedias como de dramas intensos e historias militares, Anna Sheppard, nominada dos veces para los premios Oscar®, es nueva en el universo de los cómics. Dice: “esta película me ha servido para aprender mucho y siento de los trajes son muy especiales. La estética era muy importante y discutimos sobre ello día y noche. Como diseñadora, tenía que adaptarme y escuchar muchas opiniones de personas que saben más que yo. En este caso, conté con más ayuda y aprendí mucho acerca de este género”.    
Acerca del día en que se probó por primera vez el icónico traje, Evans dice: “uno siempre se preocupa por ofrecer una buena interpretación, pero en este caso yo sentía que iba a llevar puesto ese traje por mucho tiempo. Sentía que el traje tenía mucho peso, por decirlo de alguna manera. Hubo mucha gente que trabajó mucho en el diseño. Yo me probaba el traje cada un par de semanas y me tocaban, me pinchaban y me medían. Se cortaban algunas cosas, se agregaban otras. Finalmente, lograron lo que todos querían y debo decir que se ve fantástico”.
El modelo de trajes Patrick Whitaker colaboró estrechamente con la diseñadora Sheppard y el supervisor de vestuario Graham Churchyard, quienes mantuvieron una comunicación constante con los creadores de la película para asegurarse de que cada pequeño detalle del traje fuera preciso, posible, práctico y elegante. El material del que está hecho es nylon balístico, un nylon entretejido muy resistente con un refuerzo de goma (provisto por una fábrica de monturas y arreos del Reino Unido, donde se produce para la fabricación de mantas para caballos). El nylon es duradero y fuerte, soporta colores muy saturados y permite el movimiento. Whitaker comenta: “aunque el traje tenía que ser lo más funcional posible, estaba bien que fuera un poco exagerado porque es de los años cuarenta”.
Howard Starks le agrega a Rogers lo que finalmente se convertiría en el arma característica del Capitán: el escudo. Su inconfundible forma circular fue uno de los primeros diseños de su creador e ilustrador Joe Simon para evitar problemas legales con otra compañía de cómics.
Según Dominic Cooper, que interpreta a Howard Stark: “El escudo está hecho de vibranium, que es más resistente que el acero pero mucho más liviano. El material no permite que se transmitan las vibraciones, así que si algo golpea el escudo, no se siente nada. Por eso el escudo de vibranium hace que las balas parezcas bolas de algodón… y lo inventé yo. No está nada mal, ¿no?”.
“Probablemente no mucha gente habría pensado en llevar esa arma a una batalla, pero lo que es interesante acerca del escudo es que, después de 600 ediciones del cómic del Capitán América, todavía puede hacer cosas nuevas con él”, comenta Kevin Feige.
Pero además, los guionistas incluyeron unos buenos golpes de escudo en grandes momentos de la película. “Es tanto un arma de defensa como de ataque, así que desvía las balas y se puede lanzar hacia el enemigo”, dice el guionista Christopher Markus. Stephen McFeely agrega: “está muy bien. No hay razón para que esta cosa grande y redonda se vea tan bien, pero cada vez que Chris pasaba con el escudo, ¡yo también quería uno!”.
Se hicieron varios escudos diferentes durante la filmación y parte de la responsabilidad cayó sobre el utilero Barry Gibbs: “hay cuatro tipos de escudos en la película –el original, el liviano, el de goma dura y el de goma blanda– y todos se usan de diferente manera. Chris utilizó el escudo original para los primeros planos y alternó los otros tres escudos según los requerimientos de cada toma. El escudo de goma blanda siempre se utilizaba en las escenas de lucha”. (Las imágenes creadas por computadora también participaron en la creación de escudo. Evans agrega: “Cada tanto hacíamos una toma donde se utilizarían imágenes por computadora. El escudo era tan grande que si realmente lo hubiese arrojado como decía el guión, habría lastimado a alguien”).



LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, AL ESTILO MARVEL
Rodada en su mayor parte en el Reino Unido, “Captain America: The First Avenger” se filmó principalmente en los mundialmente famosos Shepperton Studios, en Surrey (o ‘Ciudad del Sonido’, como se los conocía en 1931, cuando comenzaron a realizarse filmaciones, una década antes de que el mundo conociera al Capitán América). El rodaje comenzó el 12 de julio de 2010 y terminó oficialmente el 9 de noviembre de ese año. El rodaje requirió de un personal de alrededor de 1000 personas.
A la filmación en el estudio se sumó mucho trabajo en locaciones: en Manchester y Liverpool (Norte de Inglaterra), Caerwent (Gales,  en una ex fábrica de propulsores de la Marina Real), Aldershot (conocida como el ‘Hogar del Ejército Británico’), Black Park (Buckinghamshire), Hackney Empire (Londres) y Pinewood Studios (Buckinghamshire).
Aunque los cineastas querían acercarse a la versión de Marvel de la década del ‘40, se trabajó mucho para que la película estuviera arraigada en la realidad. La co-productora Victoria Alonso dice: “Siempre teníamos una recopilación de lo que era históricamente apropiado, y luego la enriquecemos lo suficiente como para que encajara en nuestra historia”.
El director de arte Rick Heinrichs fue meticuloso en su representación de los lugares y la historia, adaptando las locaciones británicas al escenario norteamericano que pedía la película a través de alteraciones y agregados tanto físicos como por computadora. Anna Sheppard, quien vistió a más de 300 extras por día para determinadas escenas investigó materiales de la época y piezas existentes para lograr mayor autenticidad. El consultor militar Billy Budd -con más de 15 años en el cuerpo de Marines Reales Británicos- ayudó a todos los actores con recomendaciones acerca de cómo manejar las armas y el equipamiento militar, y los cineastas incorporaron personal militar auténtico en las escenas de mucha acción, con soldados en servicio o ex-soldados que formaron cerca de un tercio del cuerpo que aparece en pantalla (Budd admite no haber aconsejado a Evans durante las escenas previas a la aparición del Capitán América: “No quería que tuviera ningún indicio sobre cómo hacer las cosas al estilo militar -ni siquiera ponerse firme-, para que buscara a tientas y pasara por muchas cosas antes de convertirse en el héroe que estaba llamado a ser”.) El supervisor de producción en armas, Nick Jeffries, investigó y consiguió armas apropiadas de la época e instruyó a los actores acerca de la seguridad y de cómo disparar. El coordinador de dobles Steve Dent también estuvo a cargo de la seguridad en el set durante las secuencias y ayudó a crear las fantásticas hazañas de destreza del Capitán América, incluyendo la persecución a pie a alta velocidad que ocurre inmediatamente después de su transformación (que se logró filmando a Evans mientras corría sobre una “alfombra mágica” -cinta de correr o piso movedizo- a alta velocidad).  
El entrenamiento no se limitó a los soldados del sexo masculino de la película. Hayley Atwell pasó por un riguroso circuito de entrenamiento con un ex-marine, no sólo para prepararse físicamente, sino también para poder disparar de manera creíble una pistola y una ametralladora, como exigía el papel de Peggy Carter: “Para el entrenamiento con la pistola, que empecé bastante temprano, usé una Walther PPK. Antes había practicado con armas, pero no en esta magnitud. Estaba ansiosa por hacerlo, y filmamos mis sesiones de entrenamiento. Luego Joe [Johnston], el director, a quien siempre le gusta divertirse un poco y ver luego si se puede ir un poco más allá, dijo: ‘¿Y si tuvieras una ametralladora? Creo que tendríamos que hacer de Peggy algo especial’. Así que trajo una ametralladora, y yo casi me caigo la primera vez que la disparé; es muy imponente; hay pedazos de casquillos y pólvora que caen por todos lados y despide mucho calor. Me preguntaba cómo iba a hacerlo sin acobardarme. Me llevó algunas semanas poder disparar sin pestañar, tan sólo concentrándome y relajándome con ella. Con el tiempo logré sentir como si fuera una extensión de mi brazo. Confieso que, al final, estaba bastante satisfecha conmigo misma; y también lo estaba Joe [Johnston]. Eso significó mucho para mí”.
Mientras la mayoría del reparto y el equipo se prepararon para simular el combate durante la Segunda Guerra Mundial, otros tenían la tarea de hacer que Steve Rogers pareciera menos preparado para la guerra. El supervisor de efectos visuales Christopher Townsend tuvo a su cargo la tarea de crear la apariencia de Steve Rogers antes de su transformación. Con trabajos anteriores en los géneros de fantasía, acción y aventura, Townsend llegó armado y listo para la tarea. También admite que lo que lo atrajo del proyecto fue su admiración por el tratamiento cinematográfico que Marvel hizo de “Iron Man“. “Disfruté mucho esa película y francamente me entusiasmó pensar lo que podíamos hacer en ‘Captain America’, especialmente, la oportunidad de trabajar en una película sobre los orígenes del personaje, y fijar el tono de lo como sería después, la forma en que se vería el personaje y lo que sería capaz de hacer”.
Para convertir a Evans en un Steve Rogers de 45 kilos Townsend utilizó varias técnicas de efectos visuales, incluyendo el reemplazo de la cabeza, cuya verosimilitud se logró ‘adelgazando’ la cabeza y cara de Evan. Un doble de cuerpo más delgado miraba a Chris Evans mientras filmaba la escena, y luego imitaba de la forma más parecida posible su interpretación. Más tarde, la cabeza y el cuerpo se emparejaban gracias a la magia final de Townsend. Incluso con una altura de 1,70 m, el doble no siempre parecía lo suficientemente ineficaz, así que se usó software para de alguna manera debilitar su cuerpo. “Chris Evans tiene un físico fenomenal; casi parece un crimen hacerle eso“, dice el productor ejecutivo Louis D’Esposito, “pero quedarán sorprendidos al ver los resultados y la manera en que los efectos visuales complementan su interpretación”.
Durante la filmación, a Johnston se lo mencionaba en el set como un ’director de actores’. Chris Evans lo explica: “A Joe [Johnston] le encanta escuchar lo que los actores tienen para decir y siempre está dispuesto a ensayar y hablar sobre las escenas. Hace que todos se sienten para tener conversaciones saludables, colaborativas y creativas; y no siempre puedes darte ese lujo. También te mantiene al margen de la jerarquía de quien necesita dar la aprobación sobre el más mínimo detalle, y sientes que eres solo tú y él, y que juntos estamos haciendo una película independiente. Cualquiera sea la situación, él hará que funcione. Y en un filme de esta escala, eso es enormemente reconfortante“.
*    *    *
Kevin Feige es un gran fanático confeso de los libros de historieta: “Somos fans, así que vemos todo como si fuéramos una sola persona. Si logramos lo que ellos quieren ver es porque nosotros queremos verlo también. Sabemos que el pecado capital es pensar que sabemos más que lo que está en los materiales que han circulado por cerca de 70 años. Hay una razón por la cual Capitán América es mucho más viejo que nosotros y seguirá estando mucho tiempo después de que ya no estemos”.
“Lo fascinante de Steve Rogers y Capitán América como personaje es que en su mayor parte no ha sufrido cambios. Es capaz de adaptarse a los tiempos y reflejar el estado de ánimo del país en un momento cualquiera. Es emocionante poder contar finalmente esta historia en una adaptación para la pantalla grande”, continúa Feige.
Chris Evans se considera afortunado por ser parte de esta ‘película de historietas’: “Tienen un grupo de seguidores increíblemente leal. Obviamente, para satisfacer a estos fans, pienso mucho en cada decisión que tomo en esta película. Ellos tienen una voz potente y quieren ser escuchados. Y eso es genial. Un actor necesita un público y es muy lindo que los fans estén allí, porque sabes que te apoyarán. Cuando hay muchos cocineros en la cocina, es difícil tener una sola visión. No es fácil; de otro modo habría muchos de ellos. Yo no hice esta película solo porque se trata de Marvel o porque había un numeroso grupo de seguidores; esos factores ayudaron. Pero lo decisivo fue que Joe Johnston estaba a cargo del proyecto y Kevin Feige estaba detrás de escena. Así que lo que yo esperaba era mantener mi cabeza gacha, e hice bien mi trabajo”.
Para Johnston, dirigir “Captain America: The First Avenger” fue cumplir un sueño en varios niveles: “Pensaba que había un personaje que era una proyección de un ideal nacional. Históricamente, el personaje surgió antes incluso de que entráramos a la guerra, y creo que rápidamente se convirtió en un símbolo que expresaba algo como: ‘esto es lo que podríamos hacer si nos lo permitieran’. Bueno, supongo que hacer la película me permitió hacer esas cosas. Me entregaron esos sueños nacionales, y creo que pudimos contar la historia del Capitán América de manera que todos –los fans, los creadores de Marvel- estuvieran orgullosos. No podría estar más feliz”, completa.

SOBRE MARVEL ENTERTAINMENT    
Con una biblioteca de más de 8.000 personajes, Marvel Entertainment, LLC es una de las empresas de entretenimiento creadoras de personajes más prominentes del mundo. Las operaciones de Marvel se concentran en utilizar sus franquicias de personajes en la venta de licencias, el entretenimiento, la publicación editorial y los juguetes. Las actividades principales de Marvel Entertainment se desarrollan en el área de los largometrajes, los videos de uso doméstico/DVD, los productos de consumo, los videojuegos, los muñecos y disfraces, la televisión y las promociones. Sobre la base del éxito creativo de más de 60 años de publicación de cómics, Marvel ha transformado exitosamente sus pilares, los personajes de los cómics, en franquicias cinematográficas que son éxito de taquilla.
En diciembre de 2009, The Walt Disney Co. completó la compra de Marvel Entertainment y su biblioteca de personajes. “The Walt Disney Co. es el lugar ideal para la fantástica biblioteca de personajes de Marvel, dada su capacidad ya probada para expandir la creación de contenidos y la concesión de licencias”, dice Ike Perlmutter, director ejecutivo de Marvel. “Para Marvel, acceder a la tremenda organización global que es Disney, con la infraestructura que tiene en todo el mundo, es una oportunidad magnífica para construir sobre esta marca y estos personajes llenos de vida”
La resurrección hollywoodense de Marvel Studios ha sido más que espectacular, gracias a franquicias que rompieron todos los récords, como “Iron Man”, “Spider-Man”, “X-Men”, “The Fantastic Four” y “Thor”, y que trajeron aparejada una seguidilla de nueve estreno en la posición número uno de la taquilla. Desde 1998, las películas de Marvel recaudaron más de 6.500 millones de dólares en las taquillas en todo el mundo, con lo cual la compañía se estableció firmemente como una de las marcas de entretenimiento más exitosas del mundo.
La lista de futuras películas de Marvel Entertainment que están en producción incluye “Marvel Studios’ The Avengers” e “Iron Man 3.”

Add a comment

Green Lantern Movie Production Notes

GREEN LANTERN movie

 

Go behind the scenes of GREEN LANTERN starring Ryan Reynolds and Blake Lively with everything you wanted to know about the production in the notes from the DC Comic book adaptation.

In a universe as vast as it is mysterious, an elite, powerful force has existed for centuries. Protectors of peace and justice, they are called the Green Lantern Corps. Warriors sworn to keep intergalactic order, each Green Lantern wears a ring that grants him the ability to create anything his mind can imagine. But when a new enemy called Parallax threatens to destroy the balance of power in the Universe, their fate and the fate of Earth lie in the hands of their newest recruit, the first human ever selected: Hal Jordan (Ryan Reynolds).

Green Lantern Movie Stills: Ryan Reynolds, Blake Lively Images

Hal is a gifted and cocky test pilot, but the Green Lanterns have little respect for humans, who have never harnessed the infinite powers of the ring before. But Hal’s humanity is one weapon no member of the Corps has ever had, and if—with willpower, determination and the encouragement of fellow pilot and childhood sweetheart Carol Ferris (Blake Lively)—Hal can quickly master his new powers and find the courage to overcome his fears, he may prove to be not only the key to defeating Parallax…he will save the Earth and all of mankind from certain destruction.

Bringing the enduringly popular superhero to the big screen for the first time, “Green Lantern” stars Ryan Reynolds in the title role, under the direction of Martin Campbell. Campbell directed the film from a screenplay by Greg Berlanti & Michael Green & Marc Guggenheim and Michael Goldenberg, story by Greg Berlanti & Michael Green & Marc Guggenheim, based upon characters appearing in comic books published by DC Comics.

The film also stars Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Academy Award® nominee Angela Bassett (“What’s Love Got to Do with It”) and Academy Award® winner Tim Robbins (“Mystic River”), as well as Temuera Morrison, Jay O. Sanders, Jon Tenney and Taika Waititi. Also featured are the voice talents of Oscar® winner Geoffrey Rush (“Shine”) and Oscar® nominee Michael Clarke Duncan (“The Green Mile”).

The film was produced by Donald De Line and Greg Berlanti. Herbert W. Gains and Andrew Haas served as executive producers, with Lucienne Papon and Geoff Johns co-producing.

The film’s behind-the-scenes creative team is led by a number of Academy Award® winners, including director of photography Dion Beebe (“Memoirs of a Geisha”), production designer Grant Major (“The Lord of the Rings: The Return of the King”), and costume designer Ngila Dickson (“The Lord of the Rings: The Return of the King”), as well as Oscar®-nominated editor and longtime Campbell collaborator, Stuart Baird (“Gorillas in the Mist,” “Superman”). The film’s visual effects were overseen by Oscar® nominees Jim Berney (“The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe”) and Kent Houston (“The Adventures of Baron Munchausen”), and Karen Goulekas (“Spider-Man”) and John “DJ” DesJardin (“Watchmen”). The music is by Oscar®-nominated composer James Newton Howard (“Defiance”).

Warner Bros. Pictures presents, a De Line Pictures production, “Green Lantern.” Opening in 3D and 2D on June 17, 2011, the film is being distributed worldwide by Warner Bros. Pictures, a Warner Bros. Entertainment Company.

MOVIE PREVIEWS: Super Action Heroes Dominate 2011


ABOUT THE PRODUCTION

At the edge of space, a war has been raging between those who rule with fear, and those who protect life: the Green Lantern Corps. And when one great warrior is lost, another must be chosen. This time, for the first time, one of us will become one of them.  “I was so thrilled to be bringing Green Lantern to the big screen at last,” director Martin Campbell states, “because, to me, he is one of the most exciting and interesting superheroes in all of comics.

First off, he’s a human being, and has a lot of character flaws, so on that level, he’s totally relatable. But he also gets to go to other worlds, so his adventures have infinite potential.”
One of the things that has always set Green Lantern apart from most superheroes—and one of the elements that has made him so popular—is that, by the very nature of the Corps, his job takes him to the farthest reaches of space.

“Superhero movies are meant to capture our imagination in some of the most impossible ways,” says Ryan Reynolds, who takes on the title role. “To that end, Green Lantern is a perfect character to bring to the movies because he really has it all—action, adventure, humor and humanity.”
Producer Donald De Line affirms, “Going in, we were all very excited, knowing that today’s filmmaking technology would allow us to bring Green Lantern to the screen in a way that would showcase the fun, fighting and fantastical escapades in great detail and epic scope.”

Blake Lively, who stars as Carol Ferris, offers, “We’ve got explosions and fights and trips to outer space and back, but I love that the movie also has a great sense of fun and a hint of romance about it. And the Corps should appeal to women, too—representing virtually every species of alien imaginable, it’s definitely not a men’s-only club.”

Audiences who are new to Green Lantern might not be aware that Hal Jordan is only one of a force of thousands, all of whom have the title of Green Lantern.

Mark Strong, who stars as one of their leaders, Sinestro, was drawn to the film’s thematic issues. “I’m intrigued by the notion of the balance between fear and will. This is a story about what you can achieve, and overcome, if you put your mind to it, and it’s told in a really dynamic, electrifying way.”

“I think people love to see characters who have the courage to go up against the forces of evil on a grand scale, and not succumb, but become, that hero we all wish we had inside of us,” Peter Sarsgaard, who plays Hector Hammond, attests.

“I’ve wanted to write a superhero film for a very long time,” writer and producer Greg Berlanti says. “I grew up loving comic books. As a kid I found Green Lantern so thrilling because he’s one of the few who goes off-planet. He was plucked from here and brought amongst the stars to protect the Earth, so for me and my friends, he represented real wish fulfillment. Through those stories, we got to see the entire universe.”

These words complete the Green Lantern oath—the vow taken by each of the Lanterns in the cosmos who have sworn to serve and protect—words that aficionados of the character have known by heart for years, and that moviegoers will hear for the very first time this summer when they are spoken by new inductee, Hal Jordan.

“The oath is extremely important,” Campbell says. “It has always been part of Green Lantern lore and when we first hear it in the film, it’s a pivotal moment. Hal’s just been given the ring and the lantern, and he doesn’t know what either of them means, until they come together and draw the oath out of him, and his voyage of discovery begins.”

For the uninitiated, the oath, along with the lantern and ring, are the outward tools that provide a Green Lantern his powers; with them and with his own strength of will, he can create or do anything his mind can envision.

The character goes back over 70 years, first appearing in All-American Comics in 1940, and evolving over time. The Green Lantern Corps is a federation assigned to police the 3,600 sectors in the universe, overseen by an ancient race of immortals called the Guardians, who reside on the planet Oa. Most Lanterns are aliens, but of the six Earthbound members in DC Comics’ history (Alan Scott, Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart, Kyle Raynor and Jade), Hal is arguably the most popular.

In 1959, writer John Broome and artist Gil Kane created Hal Jordan under the guidance of editor Julius Schwartz, reintroducing the character of Green Lantern to the world in Showcase #22, and earning their own title, Green Lantern, the following year. Unlike his more mystically bent predecessor, this new Green Lantern was a little more “sci-fi” as a member of an intergalactic police force comprised of numerous alien species, each with a ring that gave them extraordinary mental and physical abilities. Broome and Kane also created several of the main characters in Hal’s life who appear in the film, including Carol Ferris and Tom Kalmaku, and some of Hal’s family members.

After many years away from the Corps, Hal was brought back in 2005 by writer Geoff Johns and artist Ethan van Sciver, in the miniseries Green Lantern: Rebirth and in the subsequent ongoing title. Their work reignited an interest in the comic that had been missing for some time, and garnered them both critical and commerical success.

Johns, a self-described hardcore comic book fan since his youth and a co-producer on the film, felt the re-launch was an opportunity he couldn’t pass up. “Prior to Green Lantern: Rebirth, Hal Jordan was actually dead and buried and the Green Lantern Corps was no more. There was only one ring left,” he says. “When I took on the book, I really wanted to bring back the epic tales of Green Lantern and the Corps, and their role in the greater DC universe at large.”

As the readership grew, Johns decided to go back and tell Hal’s story “from an emotional point of view, and in a modern-day context.” The result was 2008’s publication Green Lantern: Secret Origin. “I created a storyline for new readers that related what made Hal who he is and how he became a member of the Corps.”

At the same time that Johns was penning Origin, the filmmakers were developing the motion picture, with Johns’ previous writings providing a good deal of inspiration.

“Our film is the Hal Jordan origin story,” De Line says. “In telling it, we wanted to be faithful and true to the spirit and the canon of Green Lantern, and Geoff’s body of work provided an ideal place to start.”

Just starting at the beginning, however, was not the only task at hand for writers Berlanti, Marc Guggenheim and Michael Green. “Unlike Superman or Batman, who most people are familiar with, Green Lantern isn’t part of the everyday vernacular…yet,” Green smiles. “We wanted to hold the audience’s hand and guide them as they got to meet this great character and see a place like Oa for the first time.”

Guggenheim was equally motivated. “I’m a huge comics fan going all the way back to before I could even read, and Green Lantern was one of the books I grew up with. He’s the first superhero I can remember, and he always remained a cool and provocative character for me. I couldn’t wait to bring his story to the screen.”

“What I find so unique about Green Lantern is that his abilities ultimately depend on the power of his imagination,” screenwriter Michael Goldenberg says. “Maybe it’s because I’m a writer, but there’s just something incredibly attractive about that.”

Something else the writers found enticing about the project was the copious amount of research it required. “The most fun homework you could ever have—sitting around reading comics all day,” Green enthuses.

Crafting the screenplay, the writers had to delve into decades’ worth of adventures. Says Guggenheim, “We had to be like archaeologists of the mythos and draw out what we thought was the best tale to tell.”

“What was most important to everyone was to show on the page the genuine respect we feel for the source material,” echoes Goldenberg. Berlanti, too, felt the responsibility of bringing this particular character, with his specific abilities, to life.

“When you have a character with the power to make real anything he can conceive of, to literally whip up anything that comes to mind, you have to make it thrilling,” he acknowledges, “and more and more so as the story goes on. I believe that, between what we came up with and what Martin and the actors and the effects teams have done with it, it should make for a pretty fun ride for audiences.”

Just as Hal Jordan is chosen as the first human to wear the ring, Ryan Reynolds, as the first actor to bring Green Lantern to the big screen, knew he’d have an entire legion of fans looking to him to live up to the oath. He didn’t let the parallels get to him as he relished playing the dual role of irreverent, high-flying Hal Jordan and his superhero-in-training counterpart.
"What I love about Hal is that there’s nothing extra-ordinary about the guy,” Reynolds says of the Corps’ unwitting draftee. “Of course, he’s not necessarily your average human being, in terms of what he does for a living, but for the most part, he’s not an exceptional example of his species. He’s just a guy, and a fairly irresponsible one at that, though there are, of course, reasons for his reckless behavior.”

Those reasons stem back to his youth, but have remained unresolved—purposely ignored, really—until a little self-examination is forced upon him when out of nowhere he’s chosen for this higher calling.

Throughout the course of the film Hal will have to look a little deeper into himself, but when this gift is initially bestowed upon him, all he can really think besides, “Wow, how cool is this?” is, “Why me?”

Though Hal may wonder why the ring chose him, “Why him?” was never a question the filmmakers asked themselves in casting Reynolds for the part.

“Ryan is a superb actor,” Campbell says. “He also physically looks the part, is charming, funny, and has a great sense of decency. I knew he could easily pull off both the undisciplined, shoot-from-the-hip maverick that is the Hal we first meet, and the fearless and focused fighter he’ll have to become if he’s to save the day. Ryan did it all; his performance really sets the tone for the movie.”

“Hal is kind of a man-child,” De Line observes. “In a lot of ways, he’s never really grown up, due in part to losing his father when he was only 11. So he has a lot to overcome if he’s to get past those childhood fears and be the hero that everyone needs him to be. Ryan played all of those layers so well. You really feel what Hal is going through, and how it’s affecting him, at every moment.”

Perhaps Hal’s most transforming moment comes when he recites the Green Lantern oath for the first time.

Reynolds remarks, “He’s not really even cognizant of what he’s saying, it just sort of comes out of his mouth, almost unbeknownst to him.”

Both Campbell and Reynolds were very careful about how those integral lines would be portrayed. “Actually saying the oath for the first time was a little nerve-wracking,” the actor reveals, “because it’s something that a lot of people know inside-and-out, so I tried to handle it with kid gloves. The next time Hal says it, he understands the weight behind the words and that they’re part of his arsenal, so it needed a completely different approach.”

“I felt that the way to do those scenes was not to go all ‘Shakespeare’ or ‘Star-Spangled Banner,’” Campbell adds, “but to honestly give it the import that the character’s mythology required. Each time, we treated it as just part of the scene, and I think it worked beautifully.”

If Hal’s new identity as Green Lantern comes as a surprise to him, it’s a complete shock to his lifelong friend and sometime lover, Carol Ferris. A fellow test pilot, Carol has always been by-the-book, enabling her to move up in the ranks at her father’s company, Ferris Aircraft, making her now…Hal’s boss.

“Hal and Carol have a bond that goes back to when they were kids,” Reynolds relates. “There’s a great deal of history there, both good and bad. There are moments when they’re like magnets flipped the wrong way, pushing off one another, but you can always tell there’s something pulling them together, too.”

Blake Lively, who plays the part of the go-getter pilot-turned-businesswoman, offers, “Carol and Hal have an interesting dynamic, and Ryan and I had that same sort of playful banter.”

“Blake and Ryan had great chemistry right off the bat,” De Line confirms. “They really hit it off and I think that translated nicely onto the screen, whether the characters are in the heat of passion or the heat of battle.”

Lively adds, “Regardless of what they might have felt, or feel, for each other, Hal and Carol have always butted heads. She’s no damsel in distress. Like Hal, she’s a test pilot, and now that she’s about to inherit her father’s company, she’s in a position to really question him. And even after this unbelievable thing happens to him, she challenges him as much as he challenges her. If he can’t believe in himself, she’ll believe in him enough for the both of them. She’s not about to let him walk away from this amazing opportunity.”

“Carol is the alpha female in the film, and she really helps to enrich the story’s emotional spine,” Campbell asserts. “She’s strong and capable and responsible—everything Hal is not when we first meet him. And Blake truly combined all those qualities in a completely natural way. She was just great.”

The third-wheel in Hal and Carol’s longstanding on-again, off-again relationship is Hector Hammond. Hector grew up with them and was a friend, but was always on the outside looking in, having both a desire for Carol and a desire to be Hal. Brilliant but forever failing to meet the unrealistic expectations of his father, he has become a professor at a community college, whose specialty is even more obscure than he is: xenobiology.

Peter Sarsgaard, who plays Hector, found the different facets of his character to be intriguing. “I was very interested in the world,” he recalls, “and in terms of the character, it was like, ‘choose your adventure.’ I immediately felt that there were at least 50 different ways that I could play this guy, and to me, that’s really motivating. He lives alone, has a terrible relationship with his father and no other real connections to speak of, but he seems strangely content in his misery, until everything…changes.”

A devotee of the idea of life on other planets, Hector is presented with the chance of a lifetime when government officials show up at his door and ferry him off to a secret bunker to examine a body—an alien corpse, to be exact, and the first to ever be found on Earth. But Hector’s shining moment proves to be far more dangerous than he could ever imagine when, despite every precaution, he’s exposed to the greatest evil the universe has ever known: Parallax.

After coming into contact with Parallax, Hector begins to develop powers of his own. Just as Hal’s will is empowered by the color green, Hector’s eyes glow yellow as he draws strength from the fear of others. Always viewing Hal as a rival and Carol as unattainable, Hector’s newfound confidence begins to bring the worst out in him.

“All hell breaks loose,” Sarsgaard continues, “but for Hector, it’s the greatest thing that’s ever happened to him.” And, he adds, a uniquely enjoyable experience for him, as well. “This was pretty wild for me—stuff I’ve never done before. It was such a catharsis for Hector, finally being able to do whatever he wants, and it was really liberating for me, too.”  

“Even though he’s ultimately a villain, Hector is really sort of tragic, and the way Peter played him, he manages to evoke your sympathy,” Campbell says. “He’s an actor who savors playing the kind of role where he can completely transform into a complex, intriguing and even dark character, and Hector offered him that opportunity.”

Hal has a different kind of adversary in Thaal Sinestro, the leader of the Green Lantern Corps, who mourns the loss of fallen Lantern Abin Sur as strongly as he questions the choice of Hal to take his place; although, according to everything he knows, the ring never makes a mistake.

Sinestro is one of only two humanoid aliens portrayed by an actor, albeit under heavy prosthetic makeup. Cast in the role is Mark Strong, who says, “He’s a very hard task master, but it’s all done for the right reasons; he’s totally committed to the cause,” Strong justifies. “He genuinely believes in the Corps and that they can keep peace in the universe.”

Part of Sinestro’s skepticism with regard to Hal’s capabilities stems from his feelings about the human race, which he deems too young, arrogant and unexceptional to be part of the Corps. “He doesn’t think humans are worthy, so he is extremely dismissive of Hal, thinking him bound to be the weak link. Of course, a lot of those feelings exist because he doesn’t think Hal can ever live up to the memory of his former colleague, mentor and friend.”

“Mark Strong brought so much gravitas to the role of Sinestro,” De Line says. “Every time the camera rolled, he had great presence and commanded total attention and respect, which is precisely what was called for.”

Assisting Sinestro in introducing Hal to the Corps are Tomar-Re, who greets Hal upon his arrival on Oa, and Kilowog, Hal’s combat training officer. Both characters were computer-generated, based on motion capture performances by stuntmen Dorian Kingi and Spencer Wilding, with Geoffrey Rush and Michael Clarke Duncan lending their distinctive voices to the respective roles.
“Geoffrey’s voice was perfect for Tomar-Re,” Campbell declares of the actor’s ability to bring alive the Xudarian, who appears to be a cross between a bird and a fish. “He brought a sense of warmth to the rather cerebral character, who is the first to encounter Hal on Oa and who helps him get his bearings.”

An alien encounter of a very different kind comes when Hal is introduced to Kilowog, a towering, ogre-like Lantern who instantly begins putting Hal through his paces.
“Kilowog is a fan favorite, and Michael’s sonorous intonation, with just a hint of humor, felt like a natural pairing,” Campbell says. “You can hear just the slightest bit of delight in his voice when he’s yelling at Hal and throwing him against the wall.”

Induction into the Corps can only come when the ring of a fallen Lantern chooses its replacement. Abin Sur, an esteemed leader, is attacked by Parallax and, as he is dying, sends his light out to find the next Green Lantern, who turns out to be Hal. The brief but key role of Abin Sur was played by New Zealander Temuera Morrison.

One of the only people Hal entrusts with the knowledge of his newfound powers is his flight navigator and closest confidant, Tom Kalmaku, played by another New Zealand native, Taika Waititi. Hal calls Tom after Abin Sur bequeaths the lantern and ring to him, and the two are barely out of sight before a government helicopter arrives to investigate the alien wreckage. The body of Abin Sur becomes the responsibility of Dr. Amanda Waller, played by the venerable Angela Bassett.

“Amanda Waller is a brilliant scientist who holds a pretty high government position,” Bassett says. “She shares Hector Hammond’s interest in alien life forms but understands that, despite her elevated status, she’s required to bring in someone who’s more of a specialist in that area.”

Hector Hammond is honored, if a bit confused, by Waller’s request for a humble biology teacher’s input on the autopsy, feeling, perhaps for the first time, some respect for his expertise—something he’s never received from his father, Senator Robert Hammond.

Tim Robbins plays the pompous politician. “Growing up, my favorite comic book was The Flash,” he admits, “but I did love Green Lantern, and I’ve gotten more and more into him over the years. He’s a really exceptional superhero. The imagination soars when you consider what he can do—if he wants a chainsaw, he can have a chainsaw; if he wants to fly, he can fly, and not only in this atmosphere, but in outer space as well.”

Portraying somewhat better examples of paternal correctness are Jon Tenney as Hal’s idolized dad, Martin Jordan, and Jay O. Sanders as Carol’s father, Carl Ferris, who is preparing to hand over the reigns of Ferris Aircraft to his daughter.

“We really had a world-class cast all the way down the line and including, of course, our wonderful voice talent,” Berlanti says. “We were so fortunate to have such an exciting combination of actors to play these roles.”

De Line concurs, “Our cast was truly ideal for this film, and the performances that Martin got from them were beyond my greatest expectations. I look forward to seeing the audiences’ reactions when the characters they’ve loved for so long finally come to life on screen.”

Lively says, “When I first sat down with Martin to talk about the story and my character, his enthusiasm made me really excited to be a part of this movie. Now, after being on set, I don’t think I’ve ever seen anyone work as hard as he does. That level of commitment makes everyone around him that much better.”

“Martin has such a distinct vision for big, adventurous filmmaking like this, you can’t help but be swept away with the possibilities,” Reynolds states. “I knew he was gonna light this thing on fire, and that’s one of the main reasons I wanted to be there.”

As with every superhero movie, the “Green Lantern” filmmakers knew that the fans’ greatest concern was likely to be the visual representation of the world they know and love from the comics. Campbell and his creative team, led by production designer Grant Major, set out to make every location from Coast City to Oa, and each character from Abin Sur to Sinestro, just right. To that end, they took pains to faithfully recreate every detail and to enhance the imagery for the big-screen experience.

Co-producer and Green Lantern specialist Geoff Johns declares, “The first time I saw the production art, what they planned to do with the Corps and Oa and the Guardians, I was blown away. It was exactly what anyone who loves Green Lantern would dream of; my dreams for the film were realized when I saw it.”

One of the oldest planets in the galaxies, the fictional Oa serves as headquarters for a race of omniscient humanoids who have dubbed themselves the Guardians of the Universe, a supreme court of sorts, who supervise the Green Lantern Corps. Oa also holds the Central Battery, the source of all energy, including the energy for the Green Lantern rings.

“Think of the universe as a sphere divided into 3,600 sectors,” Johns explains. “Each sector is a kind of pie wedge, all pointing to Oa.”

“Even though Oa is completely digital,” Campbell says, “the design had to be organic and believable. And because it is alien, it couldn’t be Earth-like in any way; the only thing from Earth would be Hal, when he arrives there. Everything else had to be fantastical, while at the same time plausible.”

Major felt one of his tasks was “to make audiences believe that they were on Oa, going through this discovery with Hal. It had to have gravity and weight. We didn’t want it to feel like being in a dream, but rather like an alternate reality.”

The production designer relied on the film’s researcher and resident comic book expert, Ozzy Inguanzo, who compiled everything the filmmakers would need to know to design the film.
“I immersed myself in over 50 years of Green Lantern comics,” Inguanzo says, “I worked hard to respect the integrity of the source material and to get even the smallest details into the film, for the diehard fans, and I now include myself among them.”

“It was critical to have someone on our team who was aware of everything Green Lantern, and Ozzy was terrific from the word ‘go,’” Major says.
Once the overall look of Oa was established, two areas of the planet’s vast terrain had to be created: the Citadel, where the Guardians reign; and the Great Hall, where Hal and the audience would get to see the gathering of the entire Lantern federation—and where avid readers of the comics will recognize many of their favorite members of the Corps.
Those integral set pieces would ultimately be accomplished through CGI; however, Major’s design team did construct large-scale models of each set to serve as reference points for Campbell’s staging of the scenes. The visual effects team then turned the sets into a virtual reality, where the action unfolded.

In addition to the otherworldly places, the effects team was also charged with bringing to life thousands of otherworldly characters, including Tomar-Re, Kilowog and the rest of the Green Lantern Corps.

One of the most prominent characters was the Corps’ most formidable adversary, Parallax, who was entirely computer-generated.

“It was critical to convey the scope of Parallax’s power and malevolence, because his entire existence depends on inducing fear,” says John “DJ” DesJardin, who served as a supervisor for the film’s numerous visual effects.

Back on Earth, the film would require a number of practical sets as well, which were achieved entirely in and around New Orleans. Major’s teams designed and built both Hal’s and Hector’s apartments, the latter of which Major describes as “the type of space that he probably had as an undergraduate student, but never really left, so there are layers upon layers of his quiet, introverted life all around him.”

They also built Ferris Aviation’s office suite, which was influenced by the art deco terminal at the area’s Lakefront Airport; a party sequence dance floor and stage, for which the production actually utilized the airport exterior itself; and the steely underground bunker laboratory where Hector autopsies the body of Abin Sur, inspired by a visit to NASA and a massive building which houses fuel tanks for the space shuttles.

On a much smaller, but no less significant, scale, Major’s art department was also responsible for the design of two iconic props for the story: Hal Jordan’s ring and lantern.
Although they’d been careful to adhere closely to the comics for most of the film’s design work, Major wanted the lantern to take its cue from the script. “I wanted it to be a bit mysterious, and to look like it originated from Oa,” the designer shares. He and key concept illustrator Fabian Lacey, to whom Major credits the final look, drew inspiration for a portion of the lantern from the Fresnel lens, devised in 1823 by the French physicist and engineer of the same name.

“The whole sense of willpower being part of the emotional spectrum, and green representing that particular emotion on the color spectrum, became a component of the lantern, which reflects something of a prismatic lens motif,” Major illustrates.

Property master Andrew Petrotta took the final design and created eight copies out of resin, four battery-powered and four electric, each approximately 13 inches high and weighing about eight pounds. He then antiquated them by applying scarring and dark coloring, making them look as though they’d been through battles for eons.

Several ideas were worked through for the Green Lantern power ring, which also incorporated the prism motif. Each one was tried on Ryan Reynolds’ hand, to ensure that the size and shape and fit were just so. The actor’s opinion was important as they wanted him, like Hal, to feel powerful wearing it, as though he could wield the ring as a weapon.

After a period of trial and error, costume designer Ngila Dickson hit on what became the final look, a perfect balance of power and masculinity. The ring was made from brass,

with nickel plating, while the green stone, which carries the Green Lantern symbol, was made from dyed resin, with the intent that it, like the lantern, appear to be a relic from Oa.
Campbell states that “because the ring is one of the most powerful weapons in our ‘world,’ and such an important part of who Green Lantern is, it was definitely worth the extra effort to get it right.”

In addition to her contribution to the ring design, it was, ironically, Ngila Dickson who suggested that the movie’s most vital costume—the Green Lantern suit—be fashioned in the computer instead of on a sewing machine. Therefore, the suit would be created by the visual effects team in post production.

Though she wouldn’t physically manufacture the ensemble, Dickson did provide the blueprint—with a little help. She explains, “The first thing I did was run to the local comic book store to do the research.”

Knowing she would need to maintain the basics of the uniform—the symbol, the green and black colors—she nevertheless had some ideas about doing things differently. “I wanted to reinvent that wheel a little. So I thought of the suit being organic in nature.”

Dickson was inspired by old anatomy drawings she had found by 16th-century illustrator and anatomist Vesalius. “That was a gift,” she says, “and from there I found my way forward.”
“Ngila came up with the idea of going back to the physiology of the body,” Campbell offers. “It’s in the character’s DNA; it’s essentially a second skin that follows his own musculature, not something he slips on from the outside.”

Having never executed her craft in the computer world before, Dickson took the leap, initially creating a 3D digital model from which to work. “From that, I completely understood the costume and was confident that we could make it happen,” she says.

“I am so glad that Ngila didn’t choose to go the traditional route, because her ideas were exactly what this character and this film needed,” Berlanti affirms. “And they came at just the right moment—as technology finally caught up with design—and we could render this kind of costume successfully.”

Thus Ryan Reynolds, Mark Strong and Temuera Morrison would have to spend much of their days during production in motion capture suits or, as Reynolds affectionately put it, “a gun metal gray outfit that made me look like a crash test dummy. ‘Skin-tight bodysuit’ and ‘kicking ass’ are words that don’t normally go together, but once you see how it finally looks with all the muscle fibers, almost like a human body without the skin on, I had to admit it was pretty ingenious.”

“There was a lot of teasing about the lovely onesies with dots and crosses all over them,” Dickson recalls, “but they were good sports.”

Reynolds also wore a number of markers on his face to track his facial expressions and dimensions for the mask that would be digitally applied later on.

From the costumes to the energy constructs created by the Corps, the primary color of the entire production was, naturally, green, presenting a challenge to director of photography Dion Beebe and his team. Beebe relates, “Green is a tough color, and not one that sits well on the human face. Therefore, in our tests, we concluded that the green energy in the story needed to be more of an aura…something in the atmosphere that instead plays across the face.”

Strong and Morrison had a great deal more than a bodysuit and dots to contend with: several hours in the makeup chair each day, as they were transformed into the aliens Sinestro and Abin Sur.

Despite the time it took to get him into character, Strong says, “Part of what I loved about playing Sinestro was his incredibly strong look. And whether it’s accents, wigs, costumes, whatever, I love the opportunity to disappear into a part.”

Prosthetic makeup department head Joel Harlow and his team began the process by working on maquettes, which allowed them to test various textures and skin colors. “We ended up using a tattoo color called French Quarter Fuchsia, which I thought was appropriate considering we shot the movie in New Orleans.”

“The work Joel and his group did was crucial to the depiction of these characters, who looked almost like they stepped right out of the comic books. Every single detail was realized to the nth degree,” Campbell says.

Peter Sarsgaard’s character, Hector Hammond, makes his own physical transformation on-screen over the course of the film, including an ever-more grotesquely misshapen cranium that pulses as evil overtakes him. Three different prosthetic makeups were applied to the actor, representing the different stages of his “infection” by Parallax.

Despite the extreme heat and humidity of the New Orleans summer, Sarsgaard was often required to wear the prosthetics, weighing at times up to 12 pounds, for up to 13 hours at a time. The production made sure to help alleviate his discomfort by bringing in a body worker to apply cold compresses to his arms and legs to keep his body temperature down. Also, the on-set medic utilized a machine, frequently employed by NASA and the NFL, designed to cool the body’s core temperature via the hands.

As a test pilot, flying is a big part of Hal Jordan’s life. As Green Lantern, it’s even bigger—and better.

“I know that going up in a fighter jet sounds pretty phenomenal, but I have a deep fear of flying,” Ryan Reynolds confesses. “So in that respect, I was sort of shadowing Hal’s story by having really no choice but to overcome my fear.”

Reynolds found himself off the ground quite a lot during production…in more ways than one. “Believe it or not, I was actually excited to do the high wire work,” he says. “I’ve done it before and I love that stuff.”

The first time Hal is transported to Oa, he is essentially shot through space. So was Reynolds—and without a rehearsal. Campbell set up the shot using a stuntman, then filmed Reynolds’ first attempt in order to capture his—and Hal’s—naturally terrified reaction.

“We filmed the sequence in downtown New Orleans, using cables and a 95-foot crane,” Reynolds remembers. “They fired me up into the air with the cameraman attached just above me. I think the rate of speed was around 60 feet-per-second, so it was a real quick ride, maybe three seconds, tops. It was probably the scariest experience of my life, but it was also pretty amazing.”

“A lot of flight in superhero movies has traditionally been done on a soundstage, against a greenscreen, but we really wanted to try to make it more realistic, to do as much as possible in a real environment,” stunt coordinator Gary Powell says. “It helped that Ryan was very willing to do anything we could allow him to do.”

To prepare the actor for all the wire work, Powell suggested that his trainer focus on activities like trampolining, which develop core strength. “You see a lot of guys that can lift huge amounts of weight, but you put them on wires for like five minutes and all of the sudden they’re done,” he grins. “It’s all about the core.”

Campbell and Powell discussed the style of flight that Hal, as Green Lantern, would naturally assume. “He’s a fantastic test pilot, so we asked ourselves, ‘If someone like that suddenly had the ability to fly unaided, how would he do it?’” Powell says. “We thought that he’d probably fly like he flies his plane—super fast, with a lot of barrel rolling and so on. So that’s what we tried to do.”
Powell also choreographed the fight sequences that occur throughout the film, both on Earth and on Oa, taking into account the extensive visual effects. Reynolds was not the only one who had to undergo training for the film’s exciting action sequences. Blake Lively also had to prepare to be suspended in mid-air on a Matrix rig for a scene in which Carol is in the grip of Hector’s telekinetic powers.

“We put Blake in this rig and spun her around; she was a really good sport,” Powell comments. “There’s a lot of trust involved when you’re asking an actor to do some of these stunts—whether it’s hanging from a wire or shooting up into the sky—but everyone was really eager to do whatever they had to do to get it right.”

“Everyone pushed themselves to the limit because we knew that, being the first Green Lantern movie, we wanted to exceed our own ambitions for the film and, at the same time, satisfy the fans who have been waiting so long for their favorite hero to come to the screen,” Greg Berlanti says. “And we knew if we did our job right, the movie would produce new Green Lantern fans around the world.”
“There’s a reason we all love superheroes so much,” Ryan Reynolds says. “They’re inspiring and they do these unbelievable things, but in many ways, they’re just like us. I remember seeing ‘Superman’ with my dad, and I spent the next few years wishing I was Superman. That’s a feeling you never forget. And now, I really get to say, ‘I am Green Lantern.’ Pretty incredible.”
Donald De Line states, “The audience will enter a whole new world when they see this movie. It will take them from Earth all the way to the center of the universe and back. With big action, a great story and fascinating characters, it’s pure entertainment.”

Martin Campbell concludes, “Green Lantern is a fantastic hero who was made to be seen in a way that’s larger than life. The story is involving and emotional, not to mention very funny. It’s everything we wanted it to be, and we believe audiences will think so, too.”

ABOUT THE CAST
 

RYAN REYNOLDS (Hal Jordan/Green Lantern) has emerged as one of Hollywood's most sought after leading men. He was recently named the Male Star of the Year at this year’s CinemaCon.

“The Change Up,” co-produced by his production shingle, Dark Trick Films, releases August 5th. Reynolds stars alongside Jason Bateman in the film, which follows a married man who switches bodies with his best friend in order to woo his co-worker. In “Safe House,” set for release in February, Reynolds plays a young CIA agent, opposite Denzel Washington, who must move a criminal to a secure location.

Reynolds received accolades for his recent performance as a contractor buried alive—and the only actor to appear on camera for the duration of the film—in the independent mystery/thriller “Buried,” which premiered at the Sundance film festival last year. Other films which had a successful release following Sundance debuts include Greg Mottola’s “Adventureland,” for which Reynolds shared a 2009 Gotham Awards Best Ensemble Cast nomination, and John August’s critically acclaimed “The Nines,” in which he starred opposite Hope Davis.

His other recent films include the comedy hit “The Proposal,” opening #1 and grossing over $300 million worldwide, in which Reynolds stars opposite Sandra Bullock; and “X-Men Origins: Wolverine,” which grossed $365 million worldwide, with an all star cast including Hugh Jackman.

Among Reynolds’s previous films are critic darling and fan favorite “Definitely, Maybe,” in which he portrays a soon-to-be divorced parent with a questionable sexual past; Marcos Siega’s complex drama “Chaos Theory,” as a man who finds out not only is he sterile but his child is not his own; Joe Carnahan’s “Smokin’ Aces”; and the remake of the classic cult film “The Amityville Horror,” which opened #1 at the box office and made $107 million worldwide.

In November 2007, Reynolds ran the New York City Marathon in honor of his father, who has long suffered from ravages of Parkinson's disease, raising more than $100,000 for the Michael J. Fox Foundation, on whose Board of Directors Reynolds serves.

BLAKE LIVELY (Carol Ferris) was named Breakthrough Performer of the Year at CinemaCon this year. Lively most recently starred alongside Jon Hamm, Jeremy Renner and
Ben Affleck, in “The Town,” also directed by Affleck. She will next be seen in “Hick,” opposite Alec Baldwin and Juliette Lewis, set for release next year, and will soon start production on Oliver Stone’s new film, “Savages.”

She first gained the attention of critics and audiences with her first starring role, in the 2005 hit “The Sisterhood of the Traveling Pants,” for which she earned a Teen Choice Award nomination for Best Breakthrough Performance. In 2008, she reprised her role in the sequel, “The Sisterhood of the Traveling Pants 2.”

Lively’s additional film credits include the comedy “Accepted,” with Justin Long and Jonah Hill; the independent feature “Elvis & Annabelle,” for which she won the Newport Film Festival Award for Breakout Performance; and the indie drama “The Private Lives of Pippa Lee,” in which she starred with Keanu Reeves, Robin Wright Penn, Julianne Moore and Alan Arkin for writer/director Rebecca Miller; On the small screen, Lively is best known for her starring role on the popular CW series “Gossip Girl,” which entered its fifth season this fall.

PETER SARSGAARD (Hector Hammond) first received wide acclaim for his role as John Lotter, the tormenter and rapist in Kimberly Peirce’s “Boys Don’t Cry,” opposite Hilary Swank and Chloe Sevigny. He later earned both a Critics’ Choice Award nomination and an Independent Spirit Award nomination for his supporting role alongside Liam Neeson and Laura Linney in Bill Condon’s ”Kinsey.” His portrayal of New Republic editor Charles Lane in Billy Ray’s “Shattered Glass,” garnered Golden Globe and Independent Spirit Award nominations for Best Supporting Actor, as well as awards from the Boston, San Francisco, St. Louis, Toronto and National Society of Film Critics. In 2009, he received rave reviews for his role in Lone Scherfig's Oscar®-nominated Best Picture, “An Education,” alongside Dominic Cooper, Emma Thompson, Alfred Molina and Carey Mulligan.

Sarsgaard has just completed a critically acclaimed Anton Chekov run. He first starred opposite Kristin Scott Thomas and Carey Mulligan on Broadway in “The Seagull,” and next opposite Maggie Gyllenhaal off-Broadway in “Uncle Vanya.” Most recently, Sarsgaard again starred opposite Maggie Gyllenhaal in Chekov’s “Three Sisters,” which has been nominated for a Lucille Lortel Award for Outstanding Achievement Off-Broadway.

Sarsgaard’s other credits include “Knight and Day,” opposite Tom Cruise and Cameron Diaz; Jaume Collet-Serra's “Orphan”; Isabel Coixet's “Elegy,” which co-starred Ben Kingsley and Penelope Cruz; Bertrand Tavernier's “In the Electric Mist,” alongside Tommy Lee Jones; Gavin Hood's “Rendition,” with Meryl Streep, Reese Witherspoon and Jake Gyllenhaal; “Year of the Dog”; Sam Mendes’ “Jarhead”; “Flightplan,” opposite Jodie Foster; “The Dying Gaul”; “Garden State,” starring Zach Braff and Natalie Portman; “The Skeleton Key,” with Kate Hudson and Gena Rowlands; and his motion picture debut, Tim Robbins’ Oscar®-winning “Dead Man Walking,” alongside Susan Sarandon and Sean Penn.

Sarsgaard attended the Actors Studio Program at Washington University in St. Louis, Missouri, after which he was cast in the off-Broadway production of Horton Foote’s “Laura Dennis” at the Signature Theatre Company.

MARK STRONG (Sinestro) will next be seen opposite Gary Oldman in September in the cold war thriller “Tinker, Tailor, Soldier, Spy.” He also lent his voice to Pixar’s “John Carter of Mars,” and stars alongside Freida Pinto and Antonio Banderas in Jean-Jacques Annaud’s 1930’s drama “Black Gold,” both set for release next year.

Among Strong’s previous film credits are Kevin MacDonald’s Roman epic “The Eagle,” Peter Weir’s fact-based drama “The Way Back,” with Colin Farrell; Ridley Scott’s “Robin Hood,” and “Body of Lies”; Matthew Vaughn’s “Kick-Ass” and “Stardust”; Guy Ritchie’s “Sherlock Holmes,“ “RocknRolla,” and “Revolver”; “The Young Victoria,” opposite Emily Blunt; Pete Travis’ Apartheid drama “Endgame”; “Good,” with Viggo Mortensen; “Miss Pettigrew Lives for a Day”; Stephen Gaghan’s “Syriana”; Roman Polanski’s “Oliver Twist”; and “Fever Pitch,” with Colin Firth.

Born in London, Strong first pursued a law degree in Germany before returning home to study English and Drama at Royal Holloway, University of London. He then attended the Bristol Old Vic, which led to an eight-year apprenticeship on the English stage. Dividing his early years between the theatre and television, his first big break came when he won the role of Tosker Cox in the 1994 BBC2 miniseries “Our Friends in the North.”

Strong has since become a familiar face on British television, earning a BAFTA TV Award nomination for Best Actor for his role in the 2004 BBC2 telefilm “The Long Firm.” He also appeared as then-Inspector Larry Hall in ITV’s “Prime Suspect 3” in 1993 and, ten years later, reprised the role of Detective Chief Superintendent Larry Hall in “Prime Suspect 6.” His many television credits include “Sharpe’s Mission”; ITV’s presentation of Jane Austen’s “Emma”; the BBC telefilms “Trust” and “Fields of Gold”; Channel 4’s “Falling Apart”; the PBS miniseries “Anna Karenina”; “Low Winter Sun”; and the Pete Travis-directed projects “The Jury” and “Henry VIII.”

An accomplished stage actor, Strong has appeared in London’s West End in such plays as Arthur Miller’s “Death of a Salesman”; the debut of Patrick Marber’s “Closer”; Kevin Spacey’s production of Eugene O’Neill’s “The Iceman Cometh”; David Mamet’s “Speed-the-Plow”; and the Sam Mendes-directed productions of Chekhov’s “Uncle Vanya” and Shakespeare’s “Twelfth Night,” earning an Olivier nomination for Best Supporting Actor for his performance in the latter. His stage work also includes “The Treatment” and “The Thickness of Skin” at the Royal Court Theatre; and the Royal National Theatre productions of “Richard III,” “King Lear,” “Napoli Milionaria,” “Fuente Ovejuna,” “Murmuring Judges,” and “Johnny on a Spot,” as well as numerous repertory theatre productions.  

ANGELA BASSETT (Doctor Waller) is perhaps best known for her powerful portrayal of Tina Turner, opposite Laurence Fishburne, in the biopic “What’s Love Got To Do With It,” which earned a Golden Globe for Best Actress in a Drama, an Academy Award® nomination, and her first NAACP Image Award for Outstanding Lead Actress in a Motion Picture. Bassett has since been honored with numerous nominations for the Image Award and won nine.

Bassett most recently starred as heiress Claudine Watson, opposite Paula Patton, in the wedding-themed comedy “Jumping the Broom,” revolving around two African-American families from opposite ends of the socioeconomic spectrum. She will soon be seen as CIA boss Collins, alongside Chris Pine, Tom Hardy and Reese Witherspoon in McG’s action/romantic comedy “This Means War,” which follows two best friends and international spies who fall in love with the same woman. She also plays the role of Martha, a Vassar-educated, Bronx-tough, Special Agent in charge of the elite FBI Identity Crimes Unit in ABC’s new drama pilot “Identity.”

The New York City native began her career on stage after completing her studies at the Yale School of Drama. Her stage credits, on and off Broadway, include “Ma Rainey’s Black Bottom,” “Colored People’s Time,” “Henry IV, Part I,” “Joe Turner’s Come and Gone,” “Antigone,” Pericles,” and Black Girl.” She returned to the stage in 1998 to star opposite Alec Baldwin in “Macbeth” at the Joseph Papp Public Theater in New York and most recently won rave reviews for her work opposite Fishburne in August Wilson’s “Fences” at the Pasadena Playhouse.

Bassett made the successful crossover to film when she appeared in a small but rich role as the ambitious single mother in John Singleton’s “Boyz N the Hood,” which marked her first collaboration with Fishburne. She also starred opposite him in the more recent critically acclaimed “Akeelah and the Bee.”

Among Bassett’s many other films are “Notorious”; Tyler Perry’s “Meet the Browns”; “Nothing But The Truth”; “Giancarlo Esposito’s “Gospel Hill”; “Mr. 3000,” with Bernie Mac; John Sayles’ “Sunshine State,” “Passion Fish” and “City of Hope”; “The Score,” alongside Robert DeNiro, Edward Norton and Marlon Brando; “Boesman and Lena”; “Supernova”; “Music of the Heart,” with Meryl Streep; “How Stella Got Her Groove Back”; Robert Zemeckis’ “Contact,” opposite Jodie Foster; Terry McMillan’s “Waiting to Exhale”; Kathryn Bigelow’s “Strange Days,” with Ralph Fiennes; Mario Van Peebles’ “Panther”; “Vampire in Brooklyn,” alongside Eddie Murphy; and Spike Lee’s acclaimed biopic “Malcolm X,” opposite Denzel Washington. She lent her voice to the character of Mildred in Disney’s animated hit “Meet the Robinsons,” based on the successful children’s book of the same name by William Joyce, and was heard as Michelle Obama on “The Simpsons.”

Bassett also received Emmy nominations for performances in PBS’ “Storytime” and “The Rosa Parks Story”; a Screen Actors Guild Award® nomination for “Ruby’s Bucket of Blood”; and had recurring roles on the hit series “Alias” and “E.R.”

TIM ROBBINS
(Hammond) has a long list of notable credits as an actor, director, writer and producer of films and theater.

For his performance in Clint Eastwood’s “Mystic River,” Robbins received the Oscar®, Golden Globe, and Screen Actors Guild (SAG) Award® for Best Supporting Actor. He has also been honored with numerous Best Actor accolades, including the Golden Globe Award and Cannes Film Festival Award for his role in Robert Altmans’ “The Player”; a Golden Globe nomination for “Bob Roberts”; and a SAG Award® nomination for Frank Darabont’s “The Shawshank Redemption.”

Robbins received an Oscar® nomination for Best director as well as a Golden Globe nomination for Best Screenplay for “Dead Man Walking,” which he also produced. The critically acclaimed film won multiple awards including the Academy Award® for Best Actress for Susan Sarandon, the Christopher Award, the Humanitas Award and four awards at the Berlin Film Festival.
His directorial debut, “Bob Roberts,” won the Bronze Award at the Tokyo International Festival and awards for Best Film, Director and Actor at the Boston Film Festival. He went on to distinguish himself with “Cradle Will Rock,” which he also wrote and produced. The film garnered awards for Best Film and Director at the Sitges Film Festival in Barcelona and the National Board of Review Award for Special Achievement in Filmmaking in the United States.

Among Robbins’ other film roles are Isabel Coixet's “The Secret Life of Words,” Philip Noyce's “Catch a Fire,” Robert Altman’s “Short Cuts,” The Coen Brothers’ “The Hudsucker Proxy,” “Steven Spielberg's “War of the Worlds,” Mark Pellington's “Arlington Road,” Michael
23
Winterbottom’s “Code 46,” Michel Gondry’s “Human Nature,” Tony Bill's “Five Corners, Adrian Lyne’s “Jacob’s Ladder” and Ron Shelton’s “Bull Durham.”

As a playwright, Robbins has been produced in London, Paris, New York, Chicago, Los Angeles, and at the Edinburgh Festival in Scotland. His 2003 play, “Embedded,” sold out for over four months at the Public Theater in New York before playing the Riverside Studios in London and embarking on a National Tour in the U.S. From 2006 until the present, Le Petit Theatre de Pain's production of “Embedded” has been touring France, most recently playing at the Theatre du Soleil in Paris. In the U.S., “Embedded” also saw productions staged in Chicago and Tampa Bay. His most recent play, “Break the Whip,” the first of a trilogy exploring the beginnings of the United States, was recently performed to sold-out audiences at the Actors Gang Theater in Los Angeles.

He also serves as Artistic Director for the Actors’ Gang, a theater company formed in 1982 with over 80 productions and more than 100 awards to their credit. Most recently, he directed the Actors Gang in their shockingly relevant and wildly successful adaptation of George Orwell's “1984,” which, for the past four years, has toured to over 40 states and four continents. Robbins is also very proud to sponsor educational arts programs with the Actors Gang for students in the L.A. area as well as L.A. inmates.

In addition, Robbins’ stage adaptation of “Dead Man Walking” has been performed in over 140 universities nationwide. Rights are exclusive to educational institutions until 2014 and to perform the play they must commit to offer courses on the death penalty.

Born in West Covina, California and raised in New York City's Greenwich Village, Tim Robbins lives where his hat drops and is the father of three independent and mischievous young adults.
TEMUERA MORRISON (Abin Sur) came to the attention of American audiences playing Jake, an abusive husband and father, in “Once Were Warriors,” for which he was awarded the New Zealand Film Award (NZFA) for Best Performance in a Dramatic Role. He received his second NZFA for Best Actor for reprising the role in “What Becomes of the Broken Hearted?” Morrison most recently appeared opposite Ray Winstone in the British-New Zealand action thriller “Tracker,” which premiered at the Toronto International Film Festival, and on Starz’ hit television series “Spartacus: Gods of the Arena.”
He previously worked with Martin Campbell in “Vertical Limit,” opposite Chris O’Donnell. Morrision’s other film credits include “Couples Retreat,” starring Vince Vaughn and John Favreau; playing bounty hunter Jango Fett in George Lucas’ “Star Wars: Episode II - Attack of the Clones” and “Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith”; “Six Days Seven Nights,” opposite Harrison Ford; Jan De Bont’s action thriller “Speed 2: Cruise Control”; “The Island of Dr. Moreau,” starring Marlon Brando; and “Barb Wire,” with Pamela Anderson.

JAY O. SANDERS (Carl Ferris) has performed on stage and in more than 100 film and television roles over a career spanning 30 years. He is known for such diverse characters as Dan’s biker buddy Ziggy on the hit sitcom “Roseanne,” mob lawyer Steve Kordo on Michael Mann’s “Crime Story” and chief federal investigator Lou Ivon in Oliver Stone’s “JFK.”

Among his other feature film credits are Martin Campbell’s “Edge of Darkness,” Sam Mendes’ “Revolutionary Road,” Roland Emmerich’s “The Day After Tomorrow,” the Sundance films “Half Nelson” and “Tumbleweeds,” Wes Craven’s “Music of the Heart,” Gary Fleder’s “Kiss the Girls,” “Angels in the Outfield,” Ed Zwick’s “Glory,” Francis Ford Coppola’s “Tucker: The Man and His Dream,” and Martin Ritt’s “Cross Creek.”

Sanders is joining the cast of “Law & Order: Criminal Intent” in its last season and previously guest starred on the series. He was briefly a regular on “After MASH” and also made guest appearances on “Law & Order,” “Northern Exposure,” “Spencer: For Hire,” “The Outer Limits,” and “L.A. Law.” Among his telefilm credits are CBS’ “The Day Christ Died”; TNT’s “Cold, Sassy Tree,” opposite Faye Dunaway and Richard Widmark; portraying real-life political prisoner Terry Anderson in “Hostages,” opposite Kathy Bates and Colin Firth; and his first role, in PBS’ “The Scarlett Letter.”
He also lent his voice to the Emmy-award winning PBS series “Wide Angle,” over 20 episodes of the popular “NOVA” series, and more than 80 audio books, including best selling titles by Joseph Heller, Pat Conroy, Dean Koontz, Stephen King, Thomas Rockwell, William Gibson, Tony Hillerman and Joyce Carol Oates.

Sanders made his 1976 off-Broadway debut in Shakespeare in the Park’s “Henry V,” followed by “Measure for Measure,” both featuring Meryl Streep, and spent the next two years performing in D.C.’s Arena Stage and San Francisco’s A.C.T. productions. He appeared in the New York premiere of Sam Shepard’s “Buried Child” and debuted on Broadway three years later, opposite Kevin Kline, in Michael Weller’s “Loose Ends.” Highlights of his long theatre career include Broadway roles as Dunois, alongside his wife, Maryann Plunkett, in “St. Joan”; Alfred Doolittle to Clare Danes’ Eliza in “Pygmalion”; as George W. Bush in David Hare’s “Stuff Happens” and Richard Apple in Richard Nelson’s
25
“That Hopey Changey Thing” at the Public Theater; and Sir Toby Belch in “Twelfth Night,” opposite Anne Hathaway.

The Austin, Texas native graduated from the State University of New York (SUNY) at Purchase and made his 1979 feature film debut in Alan Pakula’s “Starting Over.”
JON TENNEY (Martin Jordan) currently plays FBI Agent Fritz Howard, opposite Kyra Sedgwick, on TNT’s hit drama series “The Closer,” for which he has shared four Screen Actors Guild Award® nominations for Best Ensemble Cast.

His most recent features include the critically acclaimed film “Rabbit Hole,” alongside Nicole Kidman and Aaron Eckhart; the action fantasy “Legion” and thriller “The Stepfather.” He also stars opposite Josh Lucas and James Cromwell in the independent drama “A Year in Mooring,” which premiered at this year’s South by Southwest film festival.

Tenney launched his film career as leading man Michael in the 1993 drama “Watch It.” Among his other credits are “Fools Rush In”; “Tombstone,” opposite Kurt Russell and Val Kilmer; Oliver Stone’s “Nixon”; “Music from Another Room”; “With Friends Like These”; “The Phantom”; “Lassie”; Kenneth Lonergan’s Sundance Festival Grand Prize winner “You Can Count on Me,” alongside Laura Linney and Matthew Broderick; and Albert Brooks’ “Looking for Comedy In The Muslim World.”

Born in Princeton, New Jersey, Tenney is a graduate of Vassar with a double major in drama and philosophy. After studying at Juilliard, he joined the national touring company of Tom Stoppard's “The Real Thing,” directed by Mike Nichols. His notable Broadway and off-Broadway stage credits include the Tony Award winning revival of “The Heiress”; Beth Henley's “Impossible Marriage,” with Holly Hunter; as Mitch in Mitch Albom's highly-acclaimed “Tuesdays With Morrie”; Neil Simon's “Brighton Beach Memoirs” and “Biloxi Blues”; A.R. Gurney's “Sweet Sue,” opposite Mary Tyler Moore and Lynn Redgrave; John Patrick Shanley's “Beggars in The House Of Plenty”; and John Guare's “Chaucer In Rome” and “A Shayna Maidel.” He was also a member of the original cast in both New York and Los Angeles of Jon Robin Baitz's “The Substance of Fire.” While playing the title role in an off-Broadway production of “Tartuffe,” he was cast in Terrence McNally's “Up in Saratoga,” which subsequently led to the lead role in “Romeo and Juliet” at San Diego’s Old Globe. His performance came to the attention of producers of the TV hit “Murphy Brown,” who cast Tenney as Miles' older brother Josh, launching his television career.

He has been a series regular on many TV shows, including a recent critically acclaimed five episode arc on ABC’s series “Brothers and Sisters”; “Get Real,”; “Equal Justice”; and Steven Bochco's “Brooklyn South.” He also starred opposite Brendan Fraser in the Showtime movie “Twilight of the Golds.”

TAIKA WAITITI (Tom Kalmaku) is a writer, director, actor, and visual artist from New Zealand with a long history of performance in theatre, film and television.

He recently wrote, directed and starred in “Boy,” his second feature, which has become New Zealand’s highest grossing local film of all time. It premiered at the Sundance Film Festival, going on to win the Generation Grand Prix at the 2010 Berlinale, and awards at the Maui, Sydney, Melbourne and AFI Film Festivals.

Among Waititi’s other film and tv roles is “Eagle vs Shark,” which is the first feature he penned and also helmed. The script was work-shopped at the prestigious Sundance Institute Directors Lab and the film was nominated for the Grand Jury Prize at the 2007 Sundance Film Festival.

On stage, his comedy duo Humourbeasts, with Jemaine Clement, won the 1999 Billy T Comedy Award.

His additional writer/director credits include the 2005 short “Two Cars, One Night,” which was nominated for an Academy Award®, and the short “Tama Tu,” which made the Oscar® shortlist and garnered many festival prizes worldwide. He wrote and directed multiple episodes of the TV series “Flight of the Conchords” and “Super City,” and most recently directed the pilot for MTV’s new series “The Inbetweeners.”

Waititi is of Te-Whanau-a-Apanui descent and grew up on New Zealand’s East Coast and in Wellington, attending Victoria University as an arts student. With a strong background in painting and photography, Waititi has spent many years presenting his work in various mediums, including mixed media, book and album illustration, exhibiting in both New Zealand and Berlin.

In 2006, Waititi was made a New Zealand Arts Foundation New Generation Laureate and, in 2010, he was invited to Doha, Qatar to present a TEDx talk on his approach to creativity in different mediums.


GEOFFREY RUSH (Voice of Tomar-Re) has won multiple international awards and acclaim, appearing in over 70 theatrical productions and more than 20 feature films since his start on stage in Australia.
Catapulted to fame with his starring role in Scott Hicks' feature "Shine," Rush received worldwide accolades, including an Academy Award® for Best Actor, as well as Golden Globe, Screen Actors Guild®, Australian Film Institute (AFI) and BAFTA Awards. His memorable performance also garnered international critical acclaim, winning the Film Critics’ Circle of Australia Award, Broadcast Film Critics, and New York and Los Angeles Film Critics’ Awards. Rush went on to earn an Academy Award® nomination for his performance in Philip Kaufman’s “Quills,” and Academy Award® and Golden Globe nominations for his role in “Shakespeare in Love.” His captivating performance as the title character in HBO’s “The Life and Death of Peter Sellers” won Rush an Emmy, a Golden Globe and a SAG Award®. His supporting role in Tom Hooper’s 2011 Academy Award® winning historical drama “The King’s Speech” garnered Rush BAFTA and British Independent Film Awards, and a SAG Award® shared with the cast. In addition, he received Oscar® and Golden Globe Award nominations, as well as another SAG Award® nomination for his role. Numerous critics’ associations bestowed acclaim on Rush as well, including an award from the National Society of Film Critics. Another supporting role in Rachael Perkins’ “Bran Nue Day,” premiering at last year’s Sundance Film Festival, also received critical praise, including a nomination for the 2011 Critics Circle of Australia Award.

Rush recently reprised his starring role opposite Johnny Depp in the fourth installment of the popular “Pirates of the Caribbean” blockbusters, “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides,” having appeared in all three previous films in the franchise, which have grossed more than $2.7 billion worldwide. In September, he will be seen starring opposite Judy Davis and Charlotte Rampling in Fred Schepisi’s “Eye of the Storm,” based on Patrick White’s novel.

In 2009, Rush won a Tony Award for Best Leading Actor in a Play for his acclaimed performance as the ailing king in Ionesco's comedy “Exit the King.” Previously, his life’s work in the theatre was acknowledged with the prestigious Sidney Myer Performing Arts Award. A principal member of Jim Sharman’s pioneering Lighthouse Ensemble in the early 1980s, Rush played leading roles in many classics. He was honored with the Sydney Critics Circle Award (SCCA) for Most Outstanding Performance for his role in Neil Armfield’s “The Diary of a Madman,” as well as the Variety Club Award for Best Actor and the 1990 Victorian Green Room Award. He also received SCCA Best Actor nominations for his starring roles in Gogol’s “The Government Inspector,” Chekhov’s “Uncle Vanya” and Mamet’s “Oleanna.”
Rush received a degree in English at the University of Queensland, and studied at the Jaques Lecoq School of Mime, Movement and Theater in Paris. Returning to Australia, his early roles included starring in the theatre production of “King Lear” and alongside Mel Gibson in “Waiting for Godot.”  His other film credits include “Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole,” “Munich,” “Elizabeth: The Golden Age,” “Candy,” “Intolerable Cruelty,” “Finding Nemo,” “Ned Kelly,” “Lantana,” “Frida,” “The Tailor of Panama,” “House on Haunted Hill,” “Mystery Men,” “Les Miserables,” “A Little Bit of Soul,” “Children of the Revolution,” “On Our Selection,” “Twelfth Night,” “Oscar and Lucinda” and “Starstruck.” He is also the voice of God in ABC’s comedy series “Lowdown.”


MICHAEL CLARKE DUNCAN (Voice of Kilowog) received numerous accolades, culminating in an Academy Award® nomination, for his unforgettable performance in Frank Darabont’s 1999 drama “The Green Mile.” He has subsequently been seen and heard in a long list of diverse roles.

Duncan will star in his first full-time TV role in the new drama series “The Finder,” on FOX. He also has several films upcoming, including the independent horror thriller “The Sibling,” with Mischa Barton, and the sports drama “From the Rough,” starring Taraji P. Henson.

His recent film work includes Mario Van Peebles’ independent drama “Black, White and Blues,” which he starred in and co-produced; the actioner “Street Fighter: The Legend of Chun-Li”; the comedy “Welcome Home, Roscoe Jenkins”; the drama “Slipstream,” Anthony Hopkins’s directorial debut, which premiered at the 2007 Sundance Film Festival; Bob Shaye’s “The Last Mimzy”; the hit NASCAR comedy “Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby,” starring Will Ferrell; and “School for Scoundrels.”

Duncan has also lent his unmistakable deep voice to such projects as “Kung Fu Panda,” “Racing Stripes,” “Brother Bear,” “Delgo,” “Dintopia: Curse of the Ruby Sunstone,” “George of the Jungle 2,” and both “Cats & Dogs” and “Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore.”

His other film credits include Michael Bay’s “The Island”; Robert Rodriguez’s “Sin City”; “D.E.B.S.”; “Daredevil,” opposite Ben Affleck”; “The Scorpion King,” opposite Dwayne Johnson; Tim Burton’s “Planet of the Apes”; “See Spot Run”; “Bulworth”; “The Player’s Club”; “A Night at the Roxbury”; and “The Whole Nine Yards,” opposite Bruce Willis.
He had earlier teamed with Willis on Michael Bay’s blockbuster “Armageddon,” and it was Willis who suggested Duncan to Frank Darabont for the pivotal role of John Coffey in “The Green Mile.” Duncan earned widespread acclaim for his portrayal of the condemned gentle giant in the film adaptation of the Stephen King novel, and, in addition to his Oscar® nod, received Golden Globe and Screen Actors Guild Award® nominations, and won a Critics’ Choice Award, a Saturn Award and a Black Reel Award. Duncan was also recognized as ShoWest’s Male Star of Tomorrow.

Duncan’s television credits include guest-starring roles on the hit shows “Two and a Half Men,” “Chuck,” “Family Guy,“ “The Jamie Foxx Show,” “The Fresh Prince of Bel Air,” “Weird Science,” “Married With Children” and “The Wayans Bros.”


ABOUT THE FILMMAKERS

MARTIN CAMPBELL (Director) is considered one of the industry’s premier action filmmakers. His resume includes two landmark James Bond films, “GoldenEye” and “Casino Royale,” each of which introduced audiences to new actors in the role of Ian Fleming’s iconic British spy: Pierce Brosnan in the former, and Daniel Craig in the latter. “Casino Royale” earned nine BAFTA nominations, including the Alexander Korda Award for Best British Film.

In addition to bringing the legendary 007 to the screen in two distinct features, Campbell also returned another celebrated action hero to the motion picture screen in two movies—that of Zorro, embodied by Antonio Banderas, in the 1998 hit “The Mask of Zorro” and the 2005 sequel, “The Legend of Zorro.”

A native of Hastings, New Zealand, Campbell began his career in London as a cameraman for Lew Grade’s ATV company. He went on to produce the controversial British feature “Scum,” as well as “Black Joy,” which was screened in competition at the 1977 Cannes Film Festival, earning a nomination for the fest’s highest honor, the Palme d’Or.

He launched his directing career on the British police action series “The Professionals,” and continued in the director’s chair with the popular BBC series “Shoestring” and Thames TV’s “Minder.” By the mid-1980s, with his reputation well established as one of the UK’s top directors, he helmed two highly praised British productions, the Emmy-, BAFTA- and Golden Globe Award-nominated “Reilly: Ace of Spies,” and “Edge of Darkness,” the critically acclaimed BBC miniseries that won six BAFTA Awards, including a Best Series honor for Campbell. The BBC program inspired his most recent feature film of the same name, starring Mel Gibson.

After his stellar work on British TV, Campbell moved into feature films with his Hollywood debut on the 1988 thriller “Criminal Law.” He went on to direct two more movies, “Defenseless” and “No Escape,” before helming “GoldenEye” in 1995. With a new actor, Pierce Brosnan, in the role, Campbell was credited with rejuvenating the long-running franchise with global box office grosses exceeding $350 million. In 2000, he directed and produced the mountaineering adventure “Vertical Limit,” which was both a critical and commercial hit, earning over $200 million worldwide.

Some of Campbell’s additional American credits include HBO’s “Cast a Deadly Spell,” and two episodes of the acclaimed NBC police drama “Homicide: Life on the Street.” He also directed the epic romantic drama “Beyond Borders,” starring Angelina Jolie and Clive Owen.


DONALD DE LINE (Producer) has collaborated with outstanding talent on both sides of the camera during his more than 20 years in the movie industry. He is currently developing a wide range of upcoming film projects under his De Line Pictures banner, headquartered at Warner Bros Pictures.

De Line scored his first major hit as a producer with the 2003 heist thriller “The Italian Job,” starring Mark Wahlberg, Charlize Theron and Edward Norton. De Line’s prior films include Ridley Scott’s “Body of Lies,” starring Leonardo DiCaprio and Russell Crowe, and John Hamburg’s “I Love You, Man.” De Line’s latest release was “Yogi Bear,” a live-action/CG animated adventure starring the voices of Dan Aykroyd and Justin Timberlake, which has currently grossed over $200 million worldwide.

In addition to his producing career, De Line held positions as a studio executive, serving as President and Vice Chairman of Paramount Pictures, and President of Touchstone Pictures. During De Line’s tenure, Touchstone’s films grossed in excess of $2.5 billion worldwide and garnered an impressive 24 Academy Award® nominations.

Among the films he oversaw at Touchstone were “Pretty Woman,” “What About Bob,” and “Father of the Bride” and its sequel. Also under his aegis was Ron Howard’s “Ransom,” the Oscar®-nominated biopic “What’s Love Got to Do with It,” Wes Anderson’s “Rushmore,” Tim Burton’s critically acclaimed “Ed Wood,” and the worldwide blockbuster “Armageddon.”


GREG BERLANTI (Producer/Screenwriter) most recently directed the romantic comedy “Life as We Know It,” starring Katherine Heigl and Josh Duhamel, which grossed over $100 million worldwide. In 2000, Berlanti made his directorial debut with the indie feature “The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy.”

As a writer, director and producer, Berlanti is the force behind several of the most inventive and acclaimed television series, including ABC’s “Brothers & Sisters,” “No Ordinary Family,“ “Dirty Sexy Money,” and “Eli Stone,” for which he was nominated for a Writers Guild America Award. He began his career in television as a writer and executive producer on “Dawson's Creek” before going on to create and executive produce two of the WB's most critically acclaimed dramas, “Everwood” and “Jack & Bobby.”


MICHAEL GREEN (Screenwriter) is a longtime writing partner with fellow “Green Lantern” scribes Greg Berlanti and Marc Guggenheim.

The Mamaroneck, New York native landed his first writing job on the award-winning HBO series “Sex and the City.” The show’s breakout success launched Green onto the writing staffs of numerous network television shows, including “Cupid,” “Smallville,” and Berlanti’s “Everwood” and “Jack & Bobby.” This was followed by his work as a writer and co-executive producer on NBC’s Emmy-nominated “Heroes,” for which Green shared an Emmy Award nomination for Outstanding Drama Series and a Writers Guild nomination for New Series, both for the 2006 season.
Green was also the creator and executive producer of NBC’s recent drama series “Kings,” which starred Ian McShane, based on the biblical story of King David. He is presently serving as co-creator and executive producer of “The River,” a new thriller series for ABC.

A frequent contributor to DC Comics, Green is the author of the graphic novel Batman: Lovers and Madmen, and has been a regular writer for their ongoing comic series Superman/Batman.
MARC GUGGENHEIM (Screenwriter) is both a comic book scribe and a film and television writer, having written for such shows as “The Practice,” “Law & Order,” “CSI: Miami” and “Brothers & Sisters,” among others. Guggenheim, along with fellow “Green Lantern” writer Greg Berlanti, created the TV series “Eli Stone”; the pair earned a Writers Guild of America nomination for its pilot episode.
Before scripting his own career change, the Long Island, New York native worked in Boston as an attorney. With an added interest in writing, he penned a romantic comedy script that led to interest in his writing. He made the move west to pursue his newfound craft, with “The Practice,” ABC’s long-running legal drama, marking his first professional writing job.

As his Hollywood career flourished, he went on to serve as a writer/producer for “Law & Order,” “Jack & Bobby” -- where he first met colleague Berlanti -- “CSI: Miami” and “In Justice,” also serving in various producing capacities on these programs. Most recently, he scripted and executive produced several episodes of ABC’s new fantasy-drama series “FlashForward” and, with Berlanti, wrote the ABC superhero series “No Ordinary Family,” serving as executive producer on the pilot.

On the comic book scene, Guggenheim first served as an intern at Marvel in 1990, coloring an eight-page Iceman/Human Torch story while there. In 2005, he started writing comics on a regular basis, starting with Aquaman for DC Comics and Wolverine and The Punisher for Marvel. He’s gone on to write over 100 comics, including Blade, Young X-Men, The Flash—which concluded with the death of the fourth Flash, Bart Allen—The Amazing Spider-Man and, most recently, Justice Society of America. He’s also launched his own creator-owned comics, Resurrection for Oni Press and Halcyon, published under his Collider Entertainment imprint at Image Comics.

Guggenheim also writes video games, including “X-Men Origins: Wolverine,” based on the film of the same name, and “Singularity,” both for which he received WGA nominations for Best Videogame Writing in 2009 and 2010, respectively. He also adapted Stephen King’s novel N into a comic book format. Most recently, he co-wrote the 2011 feature-length video release “Green Lantern: Emerald Knights.”


MICHAEL GOLDENBERG (Screenplay) previously penned “Harry Potter and the Order of the Phoenix,” the fifth in the Harry Potter film series, the most successful motion picture franchise of all time.
Prior to that, he co-wrote P.J. Hogan’s live-action feature “Peter Pan,” based on J.M. Barrie’s classic children’s tale. He had earlier scripted Robert Zemeckis’ science fiction drama “Contact,” based on the novel by Carl Sagan and starring Jodie Foster, for which he earned a Humanitas Prize nomination.

Goldenberg made his feature filmmaking debut writing and directing the romantic drama “Bed of Roses,” starring Christian Slater and Mary Stuart Masterson.
A graduate of Carnegie Mellon University, Goldenberg also writes for the theater, where he received the Richard Rodgers Award from the American Academy of Arts and Letters for his musical “Down the Stream.”


HERBERT W. GAINS (Executive Producer) most recently served as executive producer on Zack Snyder’s “Watchmen” and Neil Jordan’s “The Brave One,” starring Jodie Foster.

He previously produced the horror thriller “The Reaping,” starring Hilary Swank and was a producer on Michael Tollin’s poignant sports drama “Radio,” with Cuba Gooding, Jr. and Ed Harris.
His additional executive producer credits include “House of Wax,” starring Elisha Cuthbert and Chad Michael Murray; the 2004 romantic comedy “Little Black Book,” with Brittany Murphy; “Cradle 2 The Grave,” starring Jet Li and DMX; Jake Kasdan’s comedy “Orange County”; “Hardball,” starring Keanu Reeves and Diane Lane; and “Summer Catch,” starring Freddie Prinze, Jr. and Jessica Biel.
Gains counts among his co-producing credits “Varsity Blues,” with James Van Der Beek, Jon Voight and Amy Smart; “Ready to Rumble”; and Rob Cohen’s “Daylight,” starring Sylvester Stallone.
A production manager for such films as “The Negotiator” and “Mouse Hunt,” he had earlier worked as an assistant director on a variety of films, including “Natural Born Killers,” “Heaven & Earth,” “Point Break,” “Pacific Heights,” “Dragon: The Bruce Lee Story,” “Dirty Dancing” and “The Fan.”

ANDREW HAAS (Executive Producer) is a proud Gator who grew up in Miami and attended the University of Florida. Post graduation, Haas moved to Los Angeles, earned a J.D. from Whittier Law School and began his pursuit of a film career. He took a position as an assistant to Donald De Line, then president of Touchstone Pictures. Soon after, De Line moved over to Paramount as a producer and brought Haas with him. As a newly minted creative executive, Haas oversaw several projects, including “Without a Paddle,” which he shepherded from initial pitch through production, serving as the film’s executive producer. When De Line was subsequently named president of Paramount, he tapped Haas as vice president of production for the studio. During his stint, Haas brought in the project that ultimately became the Academy Award® Best Picture nominee “The Fighter.”

In 2005, Haas rejoined forces with De Line Pictures. Currently he is President of Production for the company. He recently served as executive producer on Eric Brevig’s animated hit “Yogi Bear,” featuring the voices of Justin Timberlake and Dan Aykroyd; “I Love You, Man,” starring Paul Rudd and Jason Segel and directed by John Hamburg; and Jody Hill’s “Observe and Report,” starring Seth Rogen. Haas is also developing several projects for Warner Bros., including the comedies “The Jetsons” and “Beginner’s Greek.”


LUCIENNE PAPON (Co-Producer) is currently a producer and production executive for Martin Campbell Productions, where she oversees the development and production of film and television projects for the company. She served as a co-producer on “Edge of Darkness,” starring Mel Gibson and, as an executive, supervised “The Legend of Zorro,” starring Antonio Banderas and Catherine Zeta-Jones, and “Casino Royale,” starring Daniel Craig, which grossed over $590 million worldwide. Her other company credits include work on “Beyond Borders,” with Angelina Jolie, and the television show “10-8: Officers on Duty.”

Prior to Martin Campbell Productions, Papon worked at Intralink Film and Graphic Design, where she contributed to marketing campaigns for “Charlie’s Angels,” “How the Grinch Stole Christmas,” “Band of Brothers,” and the HBO original series “The Sopranos” and “Sex and the City.” She began her entertainment career working for producer/director Chris Moore, then with a first-look deal with Miramax. Projects she helped develop included “Joy Ride,” the second sequel to “American Pie” and the “Project Greenlight” series for HBO.

Papon was a Morehead Scholar and Phi Beta Kappa graduate at the University of North Carolina-Chapel Hill. She earned an MFA from UCLA’s Producers Program, where she won the Gil Cates Fellowship and was awarded the first annual Debra Hill Fellowship by the Producers Guild of America; she is now a guest speaker and thesis committee member of the program. She is also an alumnus of the Film Independent Producer’s Lab, a former Film Independent Fellow and a current member of Film Independent, Women in Film and Smarty LA.


GEOFF JOHNS (Co-Producer) was named Chief Creative Officer of the newly formed DC Entertainment in February 2010, and is one of the most prolific and popular of contemporary comic book writers. He has written highly acclaimed stories starring Superman, Green Lantern, the Flash, Teen Titans and Justice Society of America, and is the author of the New York Times bestselling graphic novels Blackest Night, Green Lantern: Rage of the Red Lanterns, Green Lantern: Sinestro Corps War, Justice Society of America: Thy Kingdom Come and Superman: Brainiac.

Johns was born in Detroit and studied media arts, screenwriting, film production and theory at Michigan State University. After moving to Los Angeles, he worked as an intern and later an assistant to Richard Donner, working with the legendary director on such movies as “Lethal Weapon 4” and “Conspiracy Theory.”

He began his comics career creating and writing Stars and S.T.R.I.P.E. for DC Comics. Johns received the Wizard Fan Award for Breakout Talent of 2002 and Writer of the Year for 2005, 2006, 2007 and 2008. He won the Spike TV Scream Award for Best Comic Book Writer in 2010, and has also been nominated for the prestigious Eisner Award for Best Writer.

Johns has also written for various other media, including the acclaimed “Legion” and “Absolute Justice” episodes of the long-running TV series “Smallville,” and for the fourth season of “Robot Chicken.” He was also a writer on the animated feature “Green Lantern: Emerald Knights” for Warner Home Video, as well as the story for the DC Universe™ Online massively multiplayer action game from Sony Online Entertainment LLC.


DION BEEBE (Director of Photography) won the 2005 Academy Award®, as well as BAFTA, Australian Film Institute and A.S.C. honors for his camerawork on Rob Marshall’s drama “Memoirs of a Geisha.” The film marked Beebe’s second collaboration with filmmaker Marshall, the first being 2002’s Best Picture Academy Award® winner, “Chicago,” for which Beebe scored his first Oscar® and BAFTA nominations. He collaborated with Marshall again on the lavish film musical “Nine,” winning a Satellite Award for Best Cinematography and earning his third A.S.C. nomination.

Born in Brisbane, Australia, Beebe moved with his family at age five to Cape Town, South Africa. He first studied at Pretoria Technical College for a year before moving back to Australia to enroll in the Australian Film, Television and Radio School in Sydney, Australia—the only full-time cinematography student at the time—where he won an Australian Film Institute (AFI) Award and an Australian Cinematographers Society (ACS) Golden Tripod honor for two of his student films.

After graduation, Beebe honed his craft on over four dozen video projects for a small production company in Sydney that specialized in 16mm music videos. After shooting his brother Anton’s 1989 short film, “Black Sorrow,” Beebe earned his first feature credit as a cinematographer on the 1992 drama “Crush,” just a year after graduating from college. He compiled another half-dozen documentary and feature credits over the next five years, winning a Golden Tripod Award from the ACS for “Down Rusty Down” in 1997. He won two more ACS honors, for John Curran’s drama “Praise” in 1998, for which he also collected nominations from the AFI and Film Critics Circle of Australia (FCCA), and Jane Campion’s mystery, “In the Cut,” in 2003.

Beebe earned his first U.S. film credit on Mira Nair’s Showtime drama “My Own Country,” based on the book by Indian doctor Abraham Verghese. Beebe has since collaborated twice with director Michael Mann, first on “Collateral,” for which he shared the BAFTA Award and an A.S.C. nomination with Paul Cameron, and then on “Miami Vice.” He has also worked with such filmmakers as Gillian Armstrong on “Charlotte Gray,” Brad Silberling on “Land of the Lost,” and director Gavin Hood on “Rendition.” He first worked with Aussie director Campion on her 1999 dramedy “Holy Smoke.”

Other feature credits include “Equilibrium”; “The Goddess of 1967,” for which he earned a FCCA nomination; “Forever Lulu”; the TV concert tribute “Tony Bennett: An American Classic,” again collaborating with director Marshall; the musical documentary “I’m Only Looking: The Best of INXS”; and the 1996 Aussie feature “What I Have Written,” for which he earned nominations from the AFI and the FCCA.
GRANT MAJOR (Production Designer) was nominated for the Best Art Direction/Set Decoration Academy Award®, as well as England’s BAFTA prize, for his work as production designer on each film in Peter Jackson’s landmark “The Lord of the Rings” trilogy. He claimed the coveted Oscar®, a Los Angeles Film Critics Society Award and an Art Directors Guild honor for the third installment of the trilogy, “The Return of the King.”

Additionally, he won an American Film Institute Award, a National Board of Review Award and an Art Directors Guild nomination for Jackson’s first film in the series, “The Fellowship of the Ring.” He also took home the Art Directors Guild Award for the second chapter, “The Two Towers” and was nominated for a Satellite Award in 2003 for his production design on both “The Return of the King” and Niki Caro’s Oscar®-nominated production, “Whale Rider,” winning for the former.

Major’s collaboration with filmmaker Jackson dates back to his 1994 drama “Heavenly Creatures,” for which Major received a New Zealand Film and Television Award for Best Design. He continued his association with Jackson on his 1996 horror film, “The Frighteners,” and, more recently, on his 2005 epic, “King Kong,” for which he earned his fourth Oscar®, BAFTA and Art Directors Guild nominations.
Major’s other film credits include three titles for which he won New Zealand Film and TV honors: Caro’s “Memory and Desire”; “The Ugly”; and Jane Campion’s “An Angel at My Table.” He also designed the feature films “The Ruins,” “The Aberrations,” “Jack Be Nimble” and Caro’s most recent effort, “The Vintner’s Luck.” Major also served as production designer on the telefilm “The Chosen.”

Before moving up to production designer, Major served as art director on the motion picture “Other Halves,” two “Hercules: The Legendary Journeys” telefilms, “The Grasscutter” and the series “Hanlon,” in addition to working on news programs and commercials, including a TV spot for Singapore Air directed by Vincent Ward, which earned a Mobius AwardGold for Major’s art direction.

Born in Palmerston North, on New Zealand’s North Island, Major’s career in design began at Television New Zealand. His background as a self-described professional film, commercials and event designer covers a wide range of design work in various arenas, from production designer for the Commonwealth Games Federation ceremonies, to designer for the New Zealand Pavilions at the World Expos, to design consultant for the Louis Vuitton 150th anniversary parties in New York, Hong Kong, Tokyo and Paris.

Major received an honorary doctorate from his alma mater, the Auckland University of Technology, in 2004, and was inducted a year later as a Member of the New Zealand Order of Merit, awarded by the New Zealand Government for services to the New Zealand Film Industry.


STUART BAIRD (Editor) has twice been nominated for an Academy Award®: first in 1979 for his work on Richard Donner’s “Superman” and again in 1989 for Michael Apted’s “Gorillas in the Mist,” starring Sigourney Weaver.

“Green Lantern” marks Baird’s fourth collaboration with director Martin Campbell. He previously served as editor on “The Edge of Darkness”; the 21st James Bond adventure, “Casino Royale,” for which Baird earned a BAFTA Award nomination and an Eddie Award nomination; and the blockbuster “The Legend of Zorro,” starring Catherine Zeta-Jones and Antonio Banderas.

Baird most recently edited Phillip Noyce’s action film “Salt,” starring Angelina Jolie. His additional credits include “Vantage Point,” “Whiteout,” “Maverick,” “Lethal Weapon,” “Lethal Weapon 2,” “Demolition Man,” “Radio Flyer,” “Die Hard 2,” “Ladyhawke,” “Tommy,” “Outland,” and “Five Days One Summer,” for director Fred Zinnemann.

As a director, Baird’s credits include “Star Trek: Nemesis,” “U.S. Marshals” and “Executive Decision.”

NGILA DICKSON (Costume Designer) won an Academy Award® in 2004 for her work on Peter Jackson’s “The Lord of the Rings: The Return of the King.” She earned dual nominations that year, also being honored for her costume designs for Edward Zwick’s “The Last Samurai.” Dickson had previously gained her first Oscar® nomination and a BAFTA nomination for Best Costume Design for “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring.” In addition, she won a BAFTA Award for her work on “The Lord of the Rings: The Two Towers,” and won a Costume Designers Guild Award and received her third BAFTA Award nomination for “The Lord of the Rings: The Return of the King.”

She received another Costume Designers Guild Award nomination for her work on “The Illusionist,” starring Edward Norton, Paul Giamatti and Jessica Biel and more recently designed the costumes for “The International,” starring Clive Owen and Naomi Watts; “Fools Gold,” with Matthew McConaughey and Kate Hudson; and “Blood Diamond,” starring Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou and Jennifer Connelly.
Hailing from New Zealand, Dickson first worked with director Peter Jackson on his directorial feature debut, “Heavenly Creatures.” Her early credits also include the 1989 television project “The Rainbow Warrior Conspiracy,” about the sinking of a Greenpeace ship, and the feature film version of the same story, “The Rainbow Warrior.” Dickson also designed the costumes for the internationally successful television series “Xena: Warrior Princess,” for which she received a New Zealand Film and TV Award for Best Contribution to Design.


JAMES NEWTON HOWARD (Composer) is an eight-time Academy Award® nominee and one of the industry’s most prolific composers, with more than 100 motion picture and television scores to his credit. His latest Oscar® nomination came for his score for Edward Zwick’s “Defiance.” Howard also earned Oscar® nominations for Best Original Score for M. Night Shyamalan’s “The Village,” P.J. Hogan’s “My Best Friend’s Wedding,” Andrew Davis’ “The Fugitive” and Barbra Streisand’s “The Prince of Tides.” He gained two more Oscar® nods, as well as two Golden Globe nominations, in the category of Best Original Song, for “Look What Love Has Done” from the movie “Junior,” and “For the First Time” in “One Fine Day.” Howard received his third Golden Globe nomination for his score for Peter Jackson’s hit remake of “King Kong.” He received another Oscar® nomination and his fourth Golden Globe nomination for the critically acclaimed drama “Michael Clayton,” starring George Clooney.

Howard has scored all of M. Night Shyamalan’s films, beginning with the director’s smash hit feature debut, “The Sixth Sense,” and subsequently including “Unbreakable,” “Signs,” “Lady in the Water,” “The Happening” and, most recently, “The Last Airbender.”

He most recently scored the film adaptation of the acclaimed novel “Water for Elephants, starring Reese Witherspoon and Robert Pattinson. Howard’s wide range of film credits also includes Phillip Noyce’s “Salt”; Edward Zwick’s “Love and Other Drugs” and “Blood Diamond”; P.J. Hogan’s “Confessions of a Shopaholic” and Peter Pan”; Denzel Washington’s “The Great Debaters”; Mike Nichols’ “Charlie Wilson’s War”; Christopher Nolan’s “Batman Begins”; Sydney Pollack’s “The Interpreter”; Michael Mann’s “Collateral”; Joe Johnston’s “Hidalgo”; Joe Roth’s “America’s Sweethearts”; Garry Marshall’s “Runaway Bride” and “Pretty Woman”; Gregory Hoblit’s “Primal Fear”; Wolfgang Petersen’s “Outbreak”; Lawrence Kasdan’s “Wyatt Earp” and “Grand Canyon”; Ivan Reitman’s “Dave”; Joel Schumacher’s “Falling Down”; and David S. Ward’s “Major League,” to name only a portion.

Also honored for his work in television, Howard won an Emmy Award for Outstanding Main Title Theme for the series “Gideon’s Crossing” and earned an Emmy nomination in the same category for the long-running series “ER.”


green-lantern-movie-2

En un universo tan vasto como misterioso, una fuerza poderosa y de élite ha existido durante siglos. Protectores de la paz y la justicia, son llamados el Cuerpo de Linternas Verdes, guerreros que juraron mantener el orden intergaláctico. Cada Linterna Verde posee un anillo que le concede la habilidad de crear todo lo que su mente pueda imaginar. Pero cuando un nuevo enemigo, llamado Parallax, amenaza con destruir el balance de poder en el universo, su destino y el destino de la Tierra descansan en las manos del nuevo recluta, el primer ser humano que ha sido seleccionado: Hal Jordan (Ryan Reynolds).


Hal es un piloto de pruebas arrogante y talentoso, pero los Linterna Verde respetan poco a los humanos, que nunca antes han dominado los poderes infinitos del anillo. La humanidad de Hal es un arma que ninguno del Cuerpo había tenido antes. Si Hal controla sus nuevos poderes con fuerza de voluntad, determinación y el apoyo de su amor de la niñez y compañera piloto, Carol Ferris (Blake Lively), y encuentra la valentía para superar sus miedos, demostrará ser no solo la clave para derrotar a Parallax… él salvará a la Tierra y a toda la humanidad de su inminente destrucción.

Llevando por primera vez a la pantalla grande al siempre popular superhéroe, “Green Lantern” está protagonizada por Ryan Reynolds, bajo la dirección de Martin Campbell. Campbell dirigió la película basándose en el guión de Greg Berlanti, Michael Green, Marc Guggenheim y Michael Goldenberg, con un argumento de Greg Berlanti, Michael Green y Marc Guggenheim, a su vez basado en los personajes que aparecen en las historietas publicadas por DC Comics.
La película cuenta también en su elenco con Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, la actriz nominada al Premio de la Academia®, Angela Bassett (“What’s Love Got to Do with It”) y el ganador del Premio de la Academia®, Tim Robbins (“Mystic River”), así como Temuera Morrison, Jay O. Sanders, Jon Tenney y Taika Waititi. También aparecen las voces del talentoso ganador del Premio de la Academia® Geoffrey Rush (“Shine”) y el nominado al Premio de la Academia®, Michael Clarke Duncan (“The Green Mile”).

La película fue producida por Donald De Line y Greg Berlanti. Herbert W. Gains y Andrew Haas fueron los productores ejecutivos junto con Geoff Johns y Lucienne Papon como co productores.

Al frente del equipo creativo detrás de cámaras hay un gran número de ganadores del Premio de la Academia®, incluyendo el director de fotografía Dion Beebe (“Memoirs of a Geisha), el director de arte Gran Major (“The Lord of the Rings: The Return of the King”), y la diseñadora de vestuario Ngila Dickson (“The Lord of the Rings: The Return of the King”), así como el editor y viejo colaborador de Campbell, nominado al Premio de la Academia® Stuart Baird (“Gorillas in the Mist,” “Superman”). Los efectos visuales de la película fueron supervisados por John “DJ” DesJardin (“Watchmen”). El compositor es James Newton Howard.

Warner Bros. Pictures presenta una producción de De Line Pictures: “Green Lantern”. La película es distribuida mundialmente por Warner Bros. Pictures, una compañía de Warner Bros. Entertainment, y se estrena en 3D y 2D el 17 de junio del 2011.

“Green Lantern” ha sido clasificada para mayores de 13 años, por secuencias intensas de acción y violencia de ciencia ficción.

www.greenlantern.com

SOBRE LA PRODUCCIÓN

Al borde del espacio, una guerra arde entre los que gobiernan con el miedo y los que protegen la vida: El Cuerpo de Linternas Verdes. Y cuando un gran guerrero muere, otro debe ser escogido.

Esta vez, por primera vez, uno de nosotros se convertirá en uno de ellos.

“Me encantó traer por fin Linterna Verde a la pantalla grande”, declara el director Martin Campbell, “porque, para mí, él es uno de los superhéroes más emocionantes e interesantes de todos los cómics. Primero que nada, es un ser humano y tiene muchos defectos, así que es fácil relacionarse con él en ese nivel. Pero también puede ir a otros mundos, por lo que sus aventuras tienen un potencial infinito”.

Una de las cosas que siempre ha distinguido a Linterna Verde de los demás superhéroes (y uno de los elementos que lo ha hecho más popular) es que, por la naturaleza del Cuerpo, su trabajo lo lleva al espacio más lejano.
“Las películas de superhéroes están hechas para capturar nuestra imaginación de las maneras más imposibles”, dice Ryan Reynolds, quien interpreta el papel. “Con ese fin, Linterna Verde es el personaje perfecto para llevar al cine, porque realmente lo tiene todo: acción, aventura, humor y humanidad”.

El productor Donald De Line afirma: “Al empezar, todos estábamos muy emocionados sabiendo que la tecnología fílmica actual nos permitiría llevar a Linterna Verde a la pantalla grande de una manera que se pudiera apreciar en gran detalle y con un alcance épico, la diversión, las peleas y las fantásticas aventuras”.

En su papel como Carol Ferris, Blake Lively dice: “Hemos tenido explosiones, peleas y viajes de ida y vuelta al espacio exterior, pero me encanta que la película también tenga un gran sentido de la diversión y una pizca de romance. También los del Cuerpo deben atraer a las mujeres, porque al representar virtualmente a cada especie extraterrestre imaginable, definitivamente no es solo un club para hombres”.

Las audiencias que no conozcan a Linterna Verde podrían no saber que Hal Jordan es solo uno de los miles en toda la fuerza, en donde todos llevan el título de Linterna Verde.

A Mark Strong, quien interpreta a Sinestro, uno de los líderes, le atrajeron las ideas que propone la película: “Me intriga la noción del balance entre el miedo y la voluntad. Esta historia trata acerca de lo que puedes lograr y superar si realmente te concentras en ello, y está contada de una manera realmente dinámica y electrizante”.
“Yo creo que a la gente le encanta ver personajes que tienen la valentía de ir en contra de las fuerzas del mal a gran escala. No sucumben, sino que se convierten en el héroe que todos quisiéramos llevar dentro”, atestigua Peter Sarsgaard, quien encarna a Héctor Hammond.

“He querido escribir una película de superhéroes desde hace mucho tiempo”, dice el guionista y productor Greg Berlanti. “Crecí amando los cómics. De niño, Linterna Verde me parecía muy emocionante, porque es uno de los pocos que salen del planeta. Linterna Verde fue arrancado de aquí y llevado a proteger la Tierra entre las estrellas, así que para mí y mis amigos, representaba un verdadero deseo de realización. A través de esas historias, pudimos ver el universo entero”.

Estas palabras completan el juramento de Linterna Verde (el voto que tomó cada uno de los Linternas en el cosmos, prometiendo servir y proteger), palabras que los aficionados del personaje han sabido de memoria por años y que espectadores que vayan al cine escucharán por primera vez este verano, cuando sean pronunciadas por el nuevo recluta, Hal Jordan.

“El juramento es extremadamente importante”, dice Campbell. “Siempre ha sido parte de la tradición de Linterna Verde y es un momento fundamental cuando lo escuchamos por primera vez en la película. Apenas son otorgados el anillo y la linterna a Hal, él no sabe qué significa nada de eso. Hasta que están unidos y a él mismo le sale el juramento, empieza su viaje de descubrimiento.

Para los no iniciados, el juramento, junto con la linterna y el anillo, son las herramientas que le otorgan sus poderes a Linterna Verde; con ellos y con su propia fuerza de voluntad, él puede crear y hacer todo lo que su mente pueda visualizar.

El personaje tiene una historia de 70 años, ya que apareció primero en All-American Comics en 1940, y evolucionó con el tiempo. El Cuerpo de Linternas Verdes es una federación asignada para resguardar los 3,600 sectores del universo, supervisada por una antigua raza de inmortales llamados los Guardianes, que viven en el planeta Oa. La mayoría de los Linterna son alienígenas, pero de los seis miembros de Earthbound en la historia de DC Comics (Alan Scott, Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart, Kyle Raynor y Jade), Hal es posiblemente el más popular.

En 1959, el guionista John Broome y el artista Gil Kane crearon a Hal Jordan bajo la dirección del editor Julius Schwartz, reintroduciendo el personaje de Linterna Verde al mundo en Showcase #22 y ganando su propio título, Green Lantern, al año siguiente. A diferencia de su místico predecesor, el nuevo Linterna Verde tenía un poco más de ciencia ficción, siendo miembro de una fuerza policíaca intergaláctica compuesta de numerosas especies de extraterrestres, cada una con un anillo que les da habilidades físicas y mentales extraordinarias. Broome y Kane también crearon varios de los personajes principales en la vida de Hal que aparecen en la película, incluyendo a Carol Ferris, Tom Kalmaku y algunos de los miembros de la familia de Hal.

Después de muchos años alejados del Cuerpo de Linternas Verdes, el guionista Geoff Johns y el artista Ethan van Sciver regresaron de nuevo a Hal en el 2005, en la miniserie Green Lantern: Rebirth y en la serie que aún se sigue publicando. Su trabajo reavivó el interés en la historieta que había estado olvidadad por un tiempo y les valió éxito crítico y comercial a ambos.

Johns, quien se describe a si mismo como un gran admirador del cómic desde su juventud y coproductor de la película, sintió que el relanzamiento era una oportunidad que no podía dejar pasar. “De hecho, antes de Green Lantern: Rebirth, Hal Jordan estaba muerto y enterrado, y El Cuerpo de Linternas Verdes ya no existía. Solo quedaba un anillo”, dice Johns. “Cuando tomé el libro, realmente quería traer de vuelta los relatos épicos de Linterna Verde y el Cuerpo, y su rol en general dentro del gran universo de DC”.

Mientras los lectores aumentaban, Johns decidió volver y contar la historia de Hal “desde un punto de vista más emocional y en un contexto moderno”. El resultado fue la publicación en el 2008 de Green Lantern: Secret Origin. “Creé una historia para los nuevos lectores, que relata qué fue lo que hizo a Hal, quién es y cómo se convirtió en un miembro del Cuerpo”.

Al mismo tiempo que Johns escribía Origin, los cineastas estaban desarrollando la película con los textos previos de Johns aportando una gran cantidad de inspiración.

“Nuestra película es el origen de Hal Jordan”, dice De Line. “Al contarla queremos ser fieles y verdaderos al espíritu y la tradición de Linterna Verde, por eso el trabajo de Geoff aportó el lugar ideal para empezar”.

Sin embargo, empezar por el principio no fue la única tarea para los guionistas Berlanti, Marc Guggenheim y Michael Green. “A diferencia de Superman o Batman, con quienes la gente está mas familiarizada, Linterna Verde no es parte de una tradición diaria… todavía”, sonríe Green. “Queríamos tomar de la mano a la audiencia, mientras conocen a este gran personaje y ven un lugar como Oa por primera vez”.

Guggenheim estaba igualmente motivado. “Soy un gran seguidor de los cómics, incluso antes de que aprendiera a leer, Linterna Verde fue uno de los libros con los que crecí. Él es el primer superhéroe que recuerdo y ha permanecido siempre como un personaje fresco y provocativo para mí. Estaba ansioso por traer su historia a la pantalla grande”.
“Lo que me parece tan especial acerca de Linterna Verde, es que, a final de cuentas, sus habilidades dependen del poder de su imaginación”, dice el guionista Michael Goldenberg. “Tal vez es porque soy escritor, pero hay algo increíblemente atractivo acerca de eso”.

Un elemento que los guionistas también encontraron tentador acerca del proyecto, fue la abundante cantidad de investigación requerida.  “La tarea más divertida que pudieras tener es sentarte a leer cómics todo el día”, dice Green entusiasmado.

Trabajando en el guión, los guionistas tuvieron que ahondar en décadas llenas de aventuras. Guggenheim dice: “Tuvimos que ser como arqueólogos de los mitos y delinear  lo que pensamos sería la mejor historia para contar”.
“Lo que fue más importante para todos era mostrar en las páginas el genuino respeto que sentimos por la fuente del material”, opina Goldenberg.

Berlanti también sintió la responsabilidad de traer a la vida este personaje, en particular con sus habilidades específicas.

“Cuando tienes un personaje con el poder de traer a la realidad cualquier cosa que puede pensar, de conseguir cualquier cosa que le venga a la mente, tienes que hacerlo cada vez más y más emocionante mientras la historia se desarrolla”, reconoce Berlanti, “Yo creo que entre lo que se nos ocurrió a nosotros, y lo que Martin, los actores y el equipo de efectos especiales han hecho, debería ser un viaje divertido para las audiencias”.

Al igual que Hal Jordan es el primer humano en portar el anillo, Ryan Reynolds, siendo el primer actor que encarna a Linterna Verde en la gran pantalla, supo que tendría una legión entera de seguidores esperando que esté a la altura del juramento. Reynolds no dejó que las comparaciones le afectaran mientras disfrutaba de interpretar el doble papel del irreverente y prometedor Hal Jordan, y su contraparte de superhéroe en entrenamiento.

“Lo que me encanta de Hal es que no hay nada de extraordinario en él”, dice Reynolds sobre su fichaje inesperado al Cuerpo. “Por supuesto, no es necesariamente el ser humano promedio en términos de lo que hace para vivir, pero la mayor parte del tiempo no es un ejemplo excepcional de su especie. Solo es un muchacho responsable, aunque, por supuesto, hay razones para su comportamiento imprudente”.

Esas razones provienen de su juventud, pero han permanecido sin resolverse, de hecho, ignoradas a propósito, hasta que es forzado a autoexaminarse cuando de la nada, es escogido para esta tarea tan importante. A lo largo de la película, Hal deberá llevar a cabo una profunda introspección, pero cuando este don le es inicialmente otorgado, todo lo que puede pensar aparte de: “¡Esto es muy divertido!”, es “¿Por qué yo?”

Aunque Hal puede preguntarse por qué el anillo lo escogió, “¿Por qué yo?” nunca fue una pregunta que los cineastas se preguntaran a sí mismos cuando escogieron a Reynolds para el papel. “Ryan es un magnífico actor”, dice Campbell, “también tiene el físico del papel, es encantador, divertido, y tiene un gran sentido de la decencia. Supe que podría encarnar fácilmente a los dos: el disidente indisciplinado y sin pelos en la lengua, que es el Hal que conocemos primero; y el temerario y concentrado luchador en el que tendrá que convertirse para salvar el día. Ryan lo hizo todo, su actuación realmente le da el tono a la película”.

“Hal es como un niño-hombre”, observa De Line, “de muchas maneras, él no es muy maduro, en parte porque perdió a sus papá cuando tenía solo 11 años. Tiene mucho que superar si quiere dejar en el pasado los miedos de la niñez y ser el héroe que todo el mundo necesita que sea. Ryan intepretó todas esas facetas muy bien. Realmente puedes sentir una conexión con lo que Hal está pasando y cómo le afecta en cada momento”.

Tal vez el momento más decisivo es cuando recita el juramento de Linterna Verde por primera vez. Reynolds indica: “Él no está muy consciente de lo que está diciendo, como que le sale de la boca, es algo casi desconocido para él”.

Campbell y Reynolds fueron muy cuidadosos acerca de cómo iban a ser representadas esas líneas esenciales: “De hecho, decir el juramento por primera vez fue un poco atemorizante”, revela el actor, “porque es algo que mucha gente conoce muy bien, entonces traté de manejarlo con guantes de seda. La siguiente vez que Hal lo dice, entiende el peso de las palabras y cómo éstas son parte de su arsenal, entonces necesitaba un abordaje completamente distinto”
“Sentí que la manera de hacer esas escenas era no ser todo shakesperiano o solemne”, agrega Campbell, “sino dar honestamente la importancia que requiere la mitología del personaje. Cada vez lo tratamos como una parte de la escena y creo que funcionó perfectamente”.

Si la nueva identidad de Hal como Linterna Verde es una sorpresa para él, es un golpe muy fuerte para su amiga de la vida, a veces amante, Carol Ferris. Carol, su compañera piloto de pruebas, siempre sigue todo al pie de la letra, lo que le permite subir de categoría en la compañía de su padre, Ferris Aircraft, y haciéndola ahora… la jefa de Hal.
“Hal y Carol tienen un lazo que viene desde que son niños”, relata Reynolds. “Hay mucha historia ahí, buena y mala. Hay momentos en que son como imanes lanzados en sentido contrario, alejándose el uno del otro, pero siempre puedes darte cuenta de que hay algo que también los une de nuevo”.

Blake Lively, quien interpreta el papel la mujer que lo consigue todo, y que es una piloto convertida en mujer de negocios, comenta: “Carol y Hal tienen una dinámica interesante, y Ryan y yo tuvimos la misma manera juguetona de bromear”.

“Blake y Ryan tuvieron buena química desde el principio”, confirma De Line. “Realmente se llevaron bien y creo que eso se sintió en la pantalla, ya sea en un momento de pasión o en la batalla”.

Lively agrega: “A pesar de lo que lo sientan el uno por el otro, Hal y Carol siempre han estado conectados. Ella no es una damisela en peligro. Al igual que Hal, ella es piloto de pruebas y está a punto de heredar la compañía de su padre, Carol está en una posición como para cuestionarlo de verdad. Incluso después de que el inimaginable suceso le ocurre a Hal, ella lo reta tanto como él la reta a ella. Si él no puede creer en sí mismo, ella creerá en él por los dos. Ella no está como para permitirle que abandone esta increíble oportunidad”.

“Carol es la mujer fuerte de la película y realmente ayuda a enriquecer la espina emocional de la historia”, asegura Campbell. “Es fuerte, capaz y responsable, todo lo que no es Hal cuando lo conocemos por primera vez. Blake realmente combinó todas esas cualidades de manera natural. Estuvo genial”.

El tercer elemento en la duradera e intermitente relación de Hal y Carol, es Héctor Hammond. Héctor creció con ellos y fue su amigo, pero siempre observaba desde afuera, deseando por un lado a Carol y por el otro ser como Hal. Incapaz de cumplir con las expectativas poco realistas de su padre, Héctor se convierte en un brillante profesor de una universidad comunitaria, cuya especialidad es incluso más oscura que él mismo: xenobiología.

Peter Sarsgaard, quien interpreta a Héctor, encontró intrigantes las diferentes facetas de su personaje: “Estaba muy interesado en el mundo”, recuerda, “y en términos del personaje, fue como ‘Elige tu propia aventura’. Inmediatamente sentí que existían al menos 50 distintas maneras de interpretar a este personaje, y para mí, eso es muy motivador. Vive solo, tiene una relación terrible con su papá y no tiene otras conexiones de las cuales hablar, pero parece extrañamente contento en su miseria… hasta que todo cambia”.

Seguidor de la idea de la vida en otros planetas, a Héctor se le presenta la oportunidad de su vida cuando oficiales del gobierno aparecen ante su puerta y lo llevan a un bunker secreto para examinar un cuerpo, el cadáver de un extraterrestre, para ser exactos, el primero en ser encontrado en la Tierra. Pero el momento más importante de Héctor resulta ser más peligroso de lo que se había imaginado cuando, a pesar de toda precaución, es expuesto al demonio más grande que ha conocido el universo: Parallax.

Después de entrar en contacto con Parallax, Héctor comienza a desarrollar poderes propios. Al igual que la voluntad de Hal se activa por el color verde, los ojos de Héctor brillan con un color amarillo mientras absorbe la fuerza del miedo de los demás. Al haber visto siempre a Hal como un rival y a Carol como inalcanzable, la confianza recién encontrada de Héctor empieza a sacar lo peor de él.

“El infierno se desata”, Sarsgaard continúa, “pero para Héctor, es lo mejor que le ha pasado en la vida”. Después agrega que también fue una experiencia agradable para él: “Esto fue una locura para mí, hice cosas que nunca antes había hecho. Fue una catarsis para Héctor: poder hacer por fin lo que él quiere fue muy liberador para mí también”.
“Aunque a final de cuentas es un villano, Héctor en realidad es un tanto trágico, y de la manera en la que Peter lo interpretó sirve para provocar simpatía”, Campbell comenta. “Es un actor que disfruta interpretar un papel en donde se puede transformar completamente en un personaje complejo, intrigante, e incluso un tanto oscuro, y Héctor le ofreció esa oportunidad”.

Thaal Sinestro es otra clase de adversario para Hal. Es el líder del Cuerpo de Linternas Verdes, quien llora la pérdida del caído Linterna Abin Sur, así como cuestiona la decisión de Hal de tomar su lugar; aunque, de acuerdo a todo lo que sabe, el anillo nunca comete errores.

Sinestro es uno de los dos extraterrestres humanoides en ser interpretados por un actor, aunque lo hizo debajo del intenso maquillaje protésico. El papel le fue asignado a Mark Strong, quien dice: “Es muy estricto y exigente, pero todo lo hace por las razones correctas, está completamente comprometido con la causa”, justifica Strong. “Él cree genuinamente en el Cuerpo y en que ellos puedan mantener la paz en el universo”.

Parte del escepticismo de Sinestro en relación a las capacidades de Hal proviene de sus sentimientos por la raza humana, que él considera demasiado joven, arrogante y ordinaria para ser parte del Cuerpo. “Él piensa que los humanos no valen la pena, así que desdeña extremadamente a Hal, creyéndolo el eslabón débil. Por supuesto, muchos de estos sentimientos existen porque no piensa que Hal pueda estar a la altura de la memoria de su antiguo colega, mentor y amigo”.

“Mark Strong le aportó mucha seriedad al papel de Sinestro”, De Line comenta, “siempre que la cámara rodaba, tenía gran presencia e imponía total atención y respeto, precisamente lo que se requería”.

Para presentar a Hal al Cuerpo, Sinestro es asistido por Tomar-Re, quien recibe a Hal en su arribo a Oa, y por Kilowog, el oficial de entrenamiento de combate de Hal. Ambos personajes fueron generados por medio de computadoras, basados en capturas de movimiento de las actuaciones de los dobles Dorian Kingi y Spencer Wilding, con Geoffrey Rush y Michael Clarke Duncan prestando sus voces distintivas a cada personaje respectivamente.

“La voz de Geoffrey fue perfecta para Tomar-Re”, Campbell declara sobre la habilidad del actor de traer a la vida al Xudarian, quien parece ser una cruza entre un pájaro y un pez: “Él le dio un toque de calor a un personaje más bien cerebral, quien es el primero en encontrarse a Hal en Oa y le ayuda a orientarse”.

Un encuentro extraterrestre muy distinto ocurre cuando Hal conoce a Kilowog, un Linterna altísimo que se parece a un ogro, y que comienza a poner a prueba a Hal en ese mismo momento.

“Kilowog es un favorito de los fans, y la entonación sonora de Michael, con una pizca de humor, era algo que quedaba perfecto”, dice Campbell. “Uno puede escuchar un toque de goce en su voz cuando le grita a Hal y lo lanza contra la pared”.

La integración al Cuerpo solo sucede cuando el anillo de un Linterna escoge su reemplazo. Abin Sur, un estimado líder, es atacado por Parallax y, mientras muere, libera su luz para encontrar al siguiente Linterna Verde, que resulta ser Hal. Aunque breve, el papel clave de Abin Sur fue interpretado por el neocelandés Temuera Morrison.
Una de las pocas personas en las que Hal confía para contarle sobre sus nuevos poderes, es su compañero de vuelo y más cercano confidente, Tom Kalmaku, interpretado por otro neocelandés, Taika Waititi. Hal llama a Tom después de que Abin Sur le da su legado, el anillo y la linterna. Los dos desaparecen de la vista de todos antes de que el helicóptero del gobierno llegue a investigar los restos alienígenas. El cuerpo de Abin Sur se convierte en la responsabilidad de la doctora Amanda Waller, interpretada por Angela Bassett.

“Amanda Waller es una brillante científica que tiene una posición elevada dentro del gobierno”, Bassett dice. “Ella comparte el interés de Héctor Hammond en formas de vida extraterrestre, pero entiende que, a pesar de su estatus elevado, requiere de alguien que sea un especialista en esa área”.

Héctor Hammond se siente honrado, aunque confundido, por la solicitud de un humilde maestro de biología en la autopsia, sintiendo, quizás por primera vez, respeto por su especialidad, algo que nunca había sucedido por parte de su papá, el senador Robert Hammond.

Tim Robbins interpreta al político engreido. “Cuando era pequeño, mi libro de cómics favorito era The Flash”, admite, “pero sí me gustaba Linterna Verde y me he interesado más en él con el paso de los años. Realmente es un superhéroe excepcional. La imaginación vuela cuando consideras lo que puede hacer, si quiere una sierra eléctrica, puede tenerla; si quiere volar, vuela, y no solo en esta atmósfera, sino en el espacio exterior también”.

Mostrando mejores ejemplos de como actuar como padre, están Jon Tenney, como el padre idealizado de Hal, Martin Jordan y Jay O. Sanders como el padre de Carol, Carl Ferris, quien está preparándose para entregar las riendas de Ferris Aircraft a su hija.

“Realmente tuvimos un elenco de primera clase de principio a fin, incluyendo a nuestros talentos vocales, por supuesto”, dice Berlanti. “Fuimos muy afortunados de tener una combinación tan emocionante de actores para interpretar estos papeles”.

De Line acuerda: “Nuestro elenco fue ideal para este filme y las actuaciones que Martin consiguió de ellos estuvieron más allá de nuestras expectativas. Ya quiero ver las reacciones de la audiencia cuando los personajes que han querido durante tanto tiempo, por fin cobren vida en la pantalla grande”.

Lively declara: “Cuando me senté por primera vez a hablar con Martin acerca de la historia y mi personaje, me contagió su entusiasmo y quise formar parte de esta película. Ahora, después de estar en el set, no creo haber visto antes a nadie que trabaje tan duro como él. Ese nivel de compromiso hace que todos a su alrededor sean mejores”.

“Martin tiene una visión distinta para grandes y atrevidos rodajes como éste, uno no puede evitar dejarse llevar con todas las posibilidades que hay”, declara Reynolds, “sabía que iba a aprovechar todo al máximo, y esa es una de las principales razones por las que yo quería estar ahí”.

Como en toda película de superhéroes, los realizadores de Green Lantern sabían que una de las más grandes preocupaciones de los fans era la representación visual del mundo que ellos aman y conocen de los cómics. Campbell y su equipo creativo, dirigido por el director de arte Gran Major, lograron crear a la perfección cada locación desde Coast City hasta Oa, y cada personaje desde Abin Sur hasta Sinestro. Para lograr esto, se esforzaron mucho recreando cada detalle y elevando el aspecto visual para crear una experiencia en la pantalla grande.

Geoff Johns, coproductor y especialista en Linterna Verde, declara: “La primera vez que vi el diseño del arte, lo que habían planeado hacer con el Cuerpo, Oa y los Guardianes, quedé impactado. Era exactamente lo que cualquiera al que le gusta Linterna Verde podría soñar; mis sueños de la película se cumplieron cuando lo vi”.

Uno de los planetas más viejos en las galaxias, el ficticio Oa, sirve como cuartel para una raza de humanoides omniscientes, autonombrada Los Guardianes del Universo, una especie de corte suprema, que supervisa las corporaciones de los Linternas Verde. Oa también resguarda la batería central de poder, la fuente de toda energía, incluyendo la energía para los anillos de Linterna Verde.

“Pensemos en el universo como una esfera dividida en 3,600 sectores”, John explica. “Cada sector es un gran pedazo de pastel, todos apuntando hacia Oa”.

“Aunque Oa es completamente digital”, dice Campbell, “el diseño tenía que ser orgánico y creíble. Por ser extraterrestre, no podía ser como la Tierra; lo único proveniente de la Tierra sería Hal al llegar. Todo lo demás debía ser fantástico, pero al mismo tiempo plausible.

Major sintió que una de sus tareas era “hacer que las audiencias crean que están en Oa, acompañando a Hal a través de su descubrimiento. Debía tener gravedad y peso. No queríamos que se sintiera como si estuviera en un sueño, sino en una realidad alternativa”.

El director de arte confió en el investigador del filme y experto en cómics, Ozzy Inguanzo, quien compiló todo lo que los cineastas necesitaron saber para diseñar la película.

“Me sumergí en más de 50 años de cómics de Green Lantern”, dice Inguanzo, “trabajé duro en respetar la integridad de la fuente del material y en incluir hasta el más mínimo de los detalles en la película, todo para los fans mas fervientes, entre los que ahora me incluyo”.

“Fue muy importante tener a alguien en el equipo que supiera todo acerca de Linterna Verde, y Ozzy fue estupendo desde el comienzo”, dice Major.

Una vez que la imagen general de Oa fue establecida, dos áreas del vasto terreno del planeta fueron creadas: la Ciudadela, en donde los Guardianes reinan; y el Gran Salón, en donde Hal y la audiencia verán la reunión de toda la federación de Linternas, y en donde los ávidos lectores de la historieta reconocerán a muchos de sus miembros favoritos del Cuerpo.

Esas piezas integrales del set fueron realizadas como imágenes generadas en computadora. Sin embargo, el equipo de diseño de Major construyó modelos a gran escala de cada set, que sirvieron como puntos de referencia para que Campbell montara las escenas. Después, el equipo de efectos visuales, supervisado por John “DJ” DesJardin, transformó los sets en realidad virtual, en donde transcurre la acción.

Aparte de esos lugares fuera de este mundo, el equipo de efectos especiales también se encargó de darle vida a miles de personajes de otro mundo, incluyendo a Tomar-Re, Kilowog y el resto del Cuerpo de Linternas Verdes. Uno de los más prominentes personajes fue el gran adversario del Cuerpo, Parallax, creado completamente en computadora.
“Fue muy importante transmitir la dimensión del poder y la maldad de Parallax, porque toda su existencia depende de provocar miedo”, dice DesJardin.

De regreso en la Tierra, la película requirió también de un número de sets prácticos, logrados completamente en y alrededor de Nueva Orleáns. Los equipos de Major diseñaron y construyeron los apartamentos de Hal y Héctor. Major describe a éste último como “el tipo de espacio que quizás tenía como estudiante, antes de graduarse, del que nunca se fue del todo, por lo que hay rastros sobre rastros de la silenciosa e introvertida vida que llevó”.

También construyeron la oficina de aviación de Ferri, con influencias de art deco, en la terminal en el aeropuerto Lakefront; y una pista de baile y escenario para una secuencia de fiesta, para lo que la producción utilizó el exterior del aeropuerto. El bunker metálico subterráneo, en donde Héctor realiza la autopsia del cuerpo de Abin Sur, estuvo inspirado en una visita a la NASA y en un edificio enorme que alberga tanques de combustible para los lanzamientos espaciales.

No menos importante, pero a una escala más pequeña, el departamento de arte de Major fue responsable del diseño de dos accesorios icónicos para la historia: el anillo y la linterna de Hal Jordan.

Aunque fueron muy cuidadosos al apegarse a los cómics lo más posible, Major quería que la linterna se apegara a lo que indicaba el guión: “Quería que fuera misteriosa, y que luciera como la original de Oa”, comparte el diseñador. Para una parte de la linterna, Major y el ilustrador conceptual principal, Fabian Lacey, a quien Major le acredita la imagen final, se inspiraron en los lentes Fresnel creados en 1823 por el físico e ingeniero francés del mismo nombre.  
“Todo el sentido de la fuerza de voluntad como parte del espectro emocional, y el verde representando esa particular emoción en el espectro del color, se convirtieron en componentes de la linterna, que refleja un motivo un tanto prismático”, ilustra Major.

El jefe de utilería, Andrew Petrotte, tomó el diseño final y creó ocho copias de resina, cuatro a batería y cuatro eléctricas, cada una de 33 centímetros de alto y 4 kilos de peso. Después hizo que lucieran antiguas aplicándoles colorantes oscuros y tallándolas, como si hubieran estado en batalla durante una eternidad.

Se trabajaron varias ideas para el poderoso anillo de Linterna Verde, que también incorporaba el motivo prismático. Cada uno fue probado en la mano de Ryan Reynolds para asegurar el tamaño, la forma y la talla. La opinión del actor fue importante, ya que querían que, como Hal, Reynolds se sintiera poderoso al usarlo, como si pudiera manejar el anillo como arma.

Después de un periodo de prueba y error, la diseñadora de vestuario, Ngila Dickson, llegó a la imagen final, el balance perfecto entre poder y masculinidad. El anillo fue hecho de latón bañado en níquel, mientras que la piedra verde que carga el símbolo de Linterna Verde fue hecha de resina pintada, tratando de que pareciera una reliquia de Oa, como la linterna.

Campbell declara que “debido a que el anillo es una de las armas más poderosas de nuestro ‘mundo’ y una parte importante de quién es Linterna Verde, definitivamente valió la pena el esfuerzo extra para hacerlo bien”.

Aparte de contribuir en el diseño del anillo, Ngila Dickson fue, irónicamente, quien sugirió que el vestuario más importante de la película (el de Linterna Verde) fuese creado en computadora, en lugar de en una máquina de coser. De esta manera, el traje sería creado por el equipo de efectos especiales en postproducción.

Aunque Dickson no pudo manufacturar el conjunto físicamente, sí aportó los planos con un poco de ayuda. Dickson explica: “Lo primero que hice fue correr a la tienda de cómics local, para investigar un poco”.

Aun sabiendo que tendría que mantener lo característico del uniforme (el símbolo, los colores verde y negro), Dickson tuvo la idea de hacer las cosas de manera distinta: “Quería reinventar un poco lo ya conocido, entonces pensé en el traje siendo orgánico en su naturaleza”. Dickson se inspiró en la anatomía de viejos dibujos que encontró del ilustrador y anatomista del siglo dieciséis, Andrés Vesalio. “Fue un regalo”, afirma Dickson, “de ahí en adelante, encontré el camino”.

“A Ngila se le ocurrió la idea de regresar a la fisiología del cuerpo”, dice Campbell, “está en el ADN del personaje, es básicamente una segunda piel que le sigue a su musculatura, no es algo que pueda tomar del exterior”.

Dickson se arriesgó y creó un modelo digital en 3D para trabajar, aunque nunca antes había hecho su trabajo en una computadora: “Desde ese momento, entendí completamente el vestuario y estuve segura de que lo lograríamos”, dice Dickson.

Berlanti afirma: “Estoy muy orgulloso de que Ngila no escogiera el camino tradicional, porque sus ideas son exactamente lo que el personaje y la película necesitaban, llegaron en el momento correcto y, cuando la tecnología se niveló con el diseño, pudimos crear esta clase de vestuario exitosamente.

De esta manera, Ryan Reynolds, Mark Strong y Temuera Morrison, tuvieron que pasar varios días del rodaje en trajes de captura de movimiento o “un conjunto gris metálico que me hacía parecer un maniquí de prueba. ‘Traje pegado a la piel’ y ‘patear traseros’ no son palabras que van juntas normalmente, pero cuando uno ve las fibras musculares del producto final, es casi como un cuerpo humano sin piel. Tengo que admitir que fue muy ingenioso”, recuerda afectuosamente Reynolds.

“Hubo muchos chistes acerca de los adorables jardineros con puntos y cruces por todos lados”, recuerda Dickson, “pero todos aguantaban las bromas”.

Reynolds también usó varias marcas en su cara para recoger sus expresiones faciales y las dimensiones de la máscara que sería puesta después digitalmente.

Desde el vestuario hasta los constructos de energía creados por el Cuerpo, el color principal de la producción fue, obviamente, el verde. Esto retó al director de fotografía, Dion Beebe, y su equipo. Beebe cuenta: “El verde es un color difícil y no le queda bien al rostro humano. En nuestras pruebas hemos concluido que la energía verde en la historia necesita ser algo más como un aura… algo en el ambiente que se refleje en el rostro”.

Strong y Morrison tuvieron que lidiar con algo más que un traje con puntos: varias horas en la silla de maquillaje todos los días, mientras los transformaban en los alienígenas Sinestro y Abin Sur.

A pesar del tiempo que tomaba meterlo en el personaje, Strong dice: “Algo que me encantó de interpretar a Sinestro, fue su imagen tan fuerte. Y aunque sean acentos, pelucas, disfraces, lo que sea, me encanta la oportunidad de desaparecer en un personaje”.

El encargado del departamento de maquillaje protésico, Joel Harlow, y su equipo empezaron el proceso trabajando en maquetas que les permitían probar varias texturas y colores de piel. “Terminamos usando un color de tatuaje llamado French Quarter Fuchsia. Me pareció apropiado porque filmábamos en Nueva Orleáns”.

“El trabajo que Joel y su equipo hicieron fue crucial para la representación de estos personajes, que lucían como si hubieran salido directamente del cómic. Cada detalle se pulió a la enésima potencia”.

El personaje de Peter Sarsgaard, Héctor Hammond, tiene su transformación física en la pantalla durante el curso de la película, incluyendo un grotesco y deformado cráneo que palpita mientras el mal se va apoderando de él. Representando las diferentes etapas de su “infección” por Parallax, se le aplicaron tres diferentes maquillajes y prótesis.

En algunas ocasiones se requirió que Sarsgaard usara las prótesis de casi 6 kilos hasta por 13 horas, a pesar del extremo calor y la humedad del verano en Nueva Orleáns. La producción se encargó de ayudar a aliviar su incomodidad, trayendo a alguien que le aplicara compresas frías en brazos y piernas para bajar su temperatura corporal. El médico del set utilizó una máquina usada frecuentemente en la NASA y la NFL, diseñada para refrescar la temperatura interna del cuerpo a través de las manos.

“Obviamente no podía meter mi cabeza en una cubeta con agua”, Sarsgaard bromea, “así que fue muy eficiente y me ayudó muchísimo”.

Como piloto de pruebas, volar es una gran parte de la vida de Hal Jordan. Como Linterna Verde, ahora es más importante… y mejor.

“Yo sé que despegar en un jet de combate suena fenomenal, pero le tengo un miedo profundo a volar”, confiesa Ryan Reynolds. “En ese caso, al no tener otra opción mas que superar mi miedo, estaba ensombreciendo un poco la historia de Hal”.

Reynolds estuvo lejos del suelo bastante tiempo durante el rodaje… en más de una manera. “Lo crean o no, estuve muy emocionado de trabajar en lo alto con cables”, dice Reynolds, “Ya lo he hecho antes y me encanta”.

La primera vez que Hal es transportado a Oa, básicamente es arrojado al espacio. Esto también le sucedió a Reynolds y sin ensayarlo. Campbell preparó la toma usando un doble y luego filmó el primer intento de Reynolds para capturar su reacción natural de terror (y la de Hal).

“Filmamos la secuencia en el centro de Nueva Orleáns usando cables y grúas de 29 metros”, Reynolds recuerda. “Me lanzaron al aire con el camarógrafo amarrado arriba de mí. Creo que el promedio de velocidad era de alrededor de 18 metros por segundo, así que fue un viaje rápido, máximo de tres segundos. Probablemente fue la experiencia más aterradora de mi vida, pero también fue genial”.

“Tradicionalmente, muchos de los vuelos en películas de superhéroes se realizan en una plataforma de sonido, delante de una pantalla verde, pero queríamos tratar de hacerlo más realista, hacer tanto como se pudiera en un ambiente real”, dice Gary Powell, coordinador de dobles. “Ayudó que Ryan estaba dispuesto a hacer todo lo que lo pusiéramos a hacer”.

Mientras preparaba al actor para el trabajo en los cables, Powell sugirió que su entrenador se concentrara en actividades que desarrollaran la fuerza central del cuerpo, como acrobacias sobre una cama elástica. “Uno ve a muchos sujetos que pueden levantar grandes cantidades de peso, pero los pones en cables durante cinco minutos y de repente ya no pueden”, Powell se burla. “Todo está en el centro del cuerpo”.

Campbell y Powell discutieron el estilo de pelea que Hal asumiría como Linterna Verde. “Hal es un fantástico piloto de pruebas, entonces nos preguntamos: “Si alguien así tiene la repentina habilidad de volar sin ayuda, ¿cómo lo haría?” dice Powell. “Pensamos que quizás volaría como vuela su avión: muy rápido, con maniobras aéreas y ese tipo de cosas. Eso quisimos hacer”.

Powell también hizo la coreografía de todas las secuencias de pelea, tanto en la Tierra como en Oa, teniendo en cuenta la cantidad de efectos visuales. Reynolds no fue el único que tuvo que soportar un entrenamiento para las emocionantes secuencias de acción de la película. Blake Lively también se preparó para ser suspendida en el aire para una escena en donde Carol es paralizada por los poderes telequinéticos de Héctor.“Pusimos a Blake en una plataforma y le dimos vueltas; se portó de maravilla”, comenta Powell. “Tiene que haber mucha confianza cuando le pides a un actor hacer esta clase de acrobacias, ya sea colgar de un cable o ser lanzado al cielo. Todos estaban dispuestos a hacer lo que fuese para que saliera bien”.

 

Add a comment

Subcategories

Latest Interviews

Latest News

Latest Trailers